Art Deco - Art Deco

Art Deco
Chrysler Building 1 (4684845155).jpg
Chicago world's fair, a century of progress, expo poster, 1933, 2.jpg
Victoire 2 by Rene Lalique Toyota Automobile Museum.jpg
Жоғарыдан төмен: Chrysler ғимараты Нью-Йоркте (1930); Үшін постер Чикагодағы дүниежүзілік көрме Веймер Пурселл (1933); және сорғыштың ою-өрнегі Виктория арқылы Рене Лалик (1928)
Жылдар белсендіc. 1910–1939
ЕлҒаламдық

Art Deco, кейде деп аталады Деко, бұл бірінші дүниежүзілік соғыстың алдында Францияда пайда болған бейнелеу өнері, сәулет және дизайн стилі.[1] Art Deco ғимараттар, жиһаздар, зергерлік бұйымдар, сән, автомобильдер, кинотеатрлар, пойыздар, мұхит лайнерлері, радио және шаңсорғыш сияқты күнделікті заттар.[2] Бұл оның атын алды, қысқаша Өнер декоративтері, бастап Халықаралық сәндік өнер және қазіргі заманғы индустриялардың экспозициясы (Халықаралық сәндік-өнеркәсіптік өнер көрмесі) 1925 жылы Парижде өтті.[3] Ол заманауи стильдерді тамаша қолөнермен және бай материалдармен үйлестірді. Арт Деко өзінің гүлдену кезеңінде сән-салтанат, сән-салтанат, қуаныш пен әлеуметтік және технологиялық прогреске деген сенімділікті ұсынды.

Басынан бастап Art Deco-ға батыл геометриялық формалар әсер етті Кубизм және Вена секциясы; жарқын түстер Фовизм және Балеттер Расс; дәуірлеріндегі жиһаздың жаңартылған шеберлігі Луи Филипп I және Людовик XVI; және экзотикалық стильдері Қытай және Жапония, Үндістан, Персия, ежелгі Египет және Майя өнері. Онда қара ағаш пен піл сүйегі сияқты сирек кездесетін және қымбат материалдар, сондай-ақ талғампаз шеберлік шеберліктері ұсынылды. The Chrysler ғимараты және 1920-1930 жылдары салынған Нью-Йорктің басқа да зәулім ғимараттары Art Deco стиліндегі ескерткіштер болып табылады.

1930 жылдары, кезінде Үлкен депрессия, Art Deco бағындырылды. Жаңа материалдар келді, соның ішінде хромдау, тот баспайтын болат, және пластик. Стильдің тегіс түрі деп аталады Модернді оңтайландыру, 1930 жылдары пайда болды; онда қисық пішіндер мен тегіс, жылтыр беттер көрсетілген.[4] Art Deco - бұл алғашқы шын мәніндегі халықаралық стильдердің бірі, бірақ оның басымдылығы басталуымен аяқталды Екінші дүниежүзілік соғыс және қатаң функционалды және безендірілмеген стильдерінің жоғарылауы заманауи сәулет және Халықаралық стиль кейінгі сәулет.[5]

Атау

Art Deco қысқаша өз атын алды декоративтер, бастап Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes көрмесі 1925 жылы Парижде өтті,[3] Art Deco-ны сипаттайтын әр түрлі стильдер Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін Парижде және Брюсселде пайда болғанымен.

Термин декоративтер алғаш рет Францияда 1858 жылы қолданылды; жарияланған Фотосурет бюллетені.[6] 1868 жылы, Ле Фигаро газет бұл терминді қолданды objets d'art décoratifs үшін жасалған сахналық декорация объектілеріне қатысты Théâtre de l'Opéra.[7][8][9] 1875 жылы жиһаз дизайнерлеріне, тоқыма, зергерлік және әйнек дизайнерлеріне және басқа қолөнершілерге Франция үкіметі ресми түрде суретші мәртебесін берді. Бұған жауап ретінде École Royale ақысыз тілектер (Royal Free Design School), 1766 жылы Кингтің тұсында құрылған Людовик XVI суретшілер мен қолөнершілерді бейнелеу өнеріне байланысты қолөнерге баулу, атауы өзгертілді École nationale des arts décoratifs (Ұлттық сәндік өнер мектебі). Ол ENSAD қазіргі атауын алды (École nationale supérieure des arts décoratifs) 1927 ж.

1925 жылғы көрме кезінде сәулетші Le Corbusier журналы үшін көрме туралы бірқатар мақалалар жазды L'Esprit Nouveau, «1925 EXPO. ARTS. DÉCO.» деген атпен кітапқа біріктірілген, L'art décoratif d'aujourd'hui (Бүгінгі сәндік өнер). Кітап Экспозициядағы түрлі-түсті және сәнді заттардың артық заттарына қарсы шабуыл болды; және жиһаз сияқты практикалық нысандарда ешқандай безендіру болмауы керек деген оймен; оның қорытындысы: «Қазіргі декорацияның декорациясы жоқ».[10]

Нақты сөйлем арт деко 1966 жылы Париждегі декоративті өнер мұражайы өткізген осы тақырыптағы алғашқы заманауи көрменің атауында көрсетілгенге дейін баспадан шыққан жоқ, Les Années 25: Art déco, Bauhaus, Stijl, Esprit nouveau1920-1930 жж. негізгі стильдердің әртүрлілігін қамтыды.[11] Термин арт деко кейін 1966 жылы Хиллари Гелсонның газет мақаласында қолданылды The Times (Лондон, 12 қараша), көрмеге қойылған әр түрлі стильдерді сипаттайды.[12][13]

Art Deco 1968 жылы тарихшы болған кезде кең қолданылатын стилистикалық белгі ретінде валютаға ие болды Бевис Хиллиер стилі туралы алғашқы ірі академиялық кітап шығарды: 20-30-шы жылдардағы Art Deco.[2] Хиллиер бұл терминді өнер дилерлері мен сілтемелер қолдана бастағанын атап өтті The Times (1966 ж. 2 қарашада) және атты эссе Les Arts Déco жылы Elle журнал (қараша 1967 ж.) алдын-ала пайдалану мысалдары ретінде.[14] 1971 жылы Хиллиер көрме ұйымдастырды Миннеаполис өнер институты ол бұл туралы өзінің кітабында егжей-тегжейлі, Art Deco әлемі.[15][16]

Шығу тегі

Сәндік суретшілер қоғамы (1901–1913)

Art Deco-дің пайда болуы 19 ғасырдың соңына дейін жай қолөнерші болып саналған сәндік суретшілер мәртебесінің жоғарылауымен тығыз байланысты болды. Термин декоративтер жиһаз, тоқыма және басқа безендірушілерге ресми мәртебе бере отырып, 1875 жылы ойлап табылған. The Société des artistes декорлары (Сәндік суретшілер қоғамы), немесе SAD, 1901 жылы құрылды, ал декоративті суретшілерге суретшілер мен мүсіншілер сияқты авторлық құқықтар берілді. Осындай қозғалыс Италияда дамыды. Бірінші халықаралық көрме толығымен сәндік өнерге арналған Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna, өткізілді Турин 1902 ж. Парижде сәндік өнерге арналған бірнеше жаңа журналдар құрылды, соның ішінде Өнер және безендіру және L'Art décoratif moderne. Сәндік-қолданбалы өнер бөлімдері жыл сайынғы салондарға енгізілді Sociéte des artistes français, кейінірек Автоном салоны. Француз ұлтшылдығы декоративті өнердің қайта жандануына да әсер етті; Француз дизайнерлері арзан неміс жиһаздарының экспорты артып бара жатқанын сезді. 1911 жылы SAD 1912 жылы декоративті өнердің жаңа жаңа халықаралық экспозициясын өткізуді ұсынды. Ескі стильдердің көшірмелеріне жол берілмейді; тек қазіргі заманғы туындылар. Көрме 1914 жылға дейін қалдырылды, содан кейін соғысқа байланысты 1925 жылға дейін кейінге қалдырылды, содан кейін ол «Déco» деп аталатын стильдердің бүкіл отбасына өз атын берді.[17]

Art Deco-дің пайда болуында Париждегі әмбебап дүкендер мен сән дизайнерлері де маңызды рөл атқарды. Күміс бұйымдар фирмасы сияқты құрылған кәсіпорындар Христофл, әйнек дизайнері Рене Лалик және зергерлер Луи Картье және Бохерон, барлығы заманауи стильдегі өнімдерді жобалаумен айналысты.[18][19] 1900 жылдан бастап әмбебап дүкендер сәндік суретшілерді өздерінің дизайн студияларында жұмыс істеуге жинады. 1912 жылдың безендірілуі Автоном салоны әмбебап дүкенге сеніп тапсырылған болатын Printemps.[20][21] Сол жылы Printemps атты өз шеберханасын құрды Примавера.[21] 1920 жылға қарай Примавера үш жүзден астам суретшілерді жұмыспен қамтыды. Стильдер Людовик XIV, Людовик XVI, әсіресе Людовик Филипптің жиһаздарының жаңартылған нұсқаларынан тұрады Луи Сю және Примавера шеберханадан қазіргі заманғы формаларға Ау Лувр әмбебап дүкен. Басқа дизайнерлер, соның ішінде Эмиль-Жак Рульман және Пол Фолиот жаппай өндірісті қолданудан бас тартты және әр бөлшектің жеке қолмен жасалуын талап етті. Ертедегі Art Deco стилінде сәнді және экзотикалық материалдар ұсынылған қара ағаш, піл сүйегі және Жібек, өте ашық түстер және стильдендірілген мотивтер, атап айтқанда модернистік көрініс беретін себеттер мен барлық түсті гүл шоқтары.[22]

Вена секциясы және Винер Веркштетте (1905–1911)

Сәулетшілері Вена секциясы (1897 ж. құрылған), әсіресе Йозеф Хофман, Art Deco-ға айтарлықтай әсер етті. Оның Стоклет сарайы Брюссельде (1905-1911 жж.) Art Deco стилінің прототипі болды, онда геометриялық көлемдер, симметрия, түзу сызықтар, мәрмәр тақталармен қапталған бетон, мүсіндік ою-өрнектер және сәнді интерьерлер, соның ішінде мозаикалық фриздер Густав Климт. Гофманн сонымен бірге Wiener Werkstätte (1903–1932), жаңа стильде жұмыс жасайтын қолөнершілер мен интерьер дизайнерлерінің бірлестігі. Бұл үлгіге айналды Compagnie des arts français, біріктірген 1919 жылы құрылған Андре Маре, және Луи Сю, бірінші жетекші француз Art Deco дизайнерлері мен безендірушілері.[23]

Жаңа материалдар мен технологиялар

Жаңа материалдар мен технологиялар, әсіресе темірбетон, Art Deco дамуы мен пайда болуының кілті болды. Бірінші бетон үй 1853 жылы Париждің маңында салынған Франсуа Койнье. 1877 жылы Джозеф Монье гриль үлгісіндегі темір шыбықтар торымен бетонды нығайту идеясын енгізді. 1893 жылы Огюст Перрет Парижде алғашқы бетон гаражын, содан кейін көппәтерлі үй, үй салған, содан кейін 1913 ж Théâtre des Champs-Élysées. Театрды бір сыншы «Монтень авенюінің цеппелині» деп айыптады, бұл германдықтардың ықпалына байланысты көшірілген, Вена секциясы. Бұдан кейін Art Deco ғимараттарының көпшілігі темірбетоннан жасалды, бұл формаға үлкен еркіндік берді және арматуралық тіректер мен бағандарға қажеттілік аз болды. Перрет сонымен қатар бетонды керамикалық плиткалармен қаптауда да, қорғау үшін де ізашар болды. Сәулетші Le Corbusier Перрет студиясында темірбетонның сызбашы ретінде жұмыс істеуін алғаш үйренді.[24]

Art Deco үшін маңызды болған басқа жаңа технологиялар - бұл арзан және терезелері әлдеқайда үлкен және мықты терезелерге мүмкіндік беретін және жаппай өндіріске арналған пластиналық шыны шығарудың жаңа әдістері. алюминий оны ғимарат пен терезе жақтауларына, кейінірек Corbusier және басқаларға жеңіл жиһаздар үшін қолданған.

Théâtre des Champs-Élysées (1910–1913)

Антуан Бурделла, 1910–12, Apollon et sa méditation entourée des 9 muses (Аполлон мен Музалардың медитациясы), барельеф, Théâtre des Champs-Élysées, Париж. Бұл жұмыс Art Deco мүсіні ретінде белгілі болған алғашқы мысалдардың бірін ұсынады

The Théâtre des Champs-Élysées (1910–1913), автор Огюст Перрет, Парижде аяқталған бірінші көрнекті Art Deco ғимараты болды. Бұрын, темірбетон тек өнеркәсіптік және көпқабатты үйлер үшін пайдаланылған, Перрет Парижде 1903–04 жылдары Бенджамин Франклиннің бойында алғашқы заманауи темірбетонды тұрғын үй салған. Анри Суваг тағы бір маңызды болашақ Art Deco сәулетшісі, 1904 жылы 7-де, Trétaigne (1904) көшесінде тағы бірін салған. 1908 жылдан 1910 жылға дейін 21 жастағы Ле Корбюзье Перреттің кеңсесінде сызбашы болып жұмыс істеді, бетон салу тәсілдерін үйренді. Perret ғимаратында таза тікбұрышты пішін, геометриялық безендіру және түзу сызықтар, Art Deco болашақ сауда белгілері болды. Театрдың декоры да революциялық болды; қасбеті безендірілген жоғары рельефтер арқылы Антуан Бурделла, арқылы күмбез Морис Денис, суреттері Эдуард Вуйлярд және Art Deco пердесі Кер-Хавьер Руссель. Театр спектакльдердің көптеген алғашқы қойылымдарының орны ретінде танымал болды Балеттер Расс.[25] Perret және Sauvage 1920 жылдары Париждегі жетекші Art Deco сәулетшілеріне айналды.[26][27]

Автоном салоны (1912–1913)

1910-1914 ж.ж. туылғанда Art Deco жиһаздарда ұсынылған гүлдер дизайнында жарқын және жиі қақтығысатын реңктері бар түстердің жарылуы болды. қаптау, кілемдер, экрандар, тұсқағаздар мен маталар. Көптеген түрлі-түсті жұмыстар, соның ішінде орындықтар мен үстел Морис Дюфрен және жарқын Гобелин кілемі Пол Фоллот 1912 жылы ұсынылды Salon des artistes декорлары. 1912–1913 жылдары дизайнер Адриен Карбовский көркем коллекционердің аң ауласына арналған тотықұс дизайнымен гүлді орындық жасады Жак Дюц.[28] Жиһаз дизайнерлері Луи Сю және Андре Маре деген атпен 1912 жылғы көрмеде алғашқы көріністерін жасады Atelier français, түрлі-түсті маталарды экзотикалық және қымбат материалдармен, соның ішінде қара ағаш пен піл сүйегімен үйлестіру. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін олар француз трансатлантикасының бірінші сыныпты салондары мен кабиналарына жиһаз шығаратын француздардың ең көрнекті дизайнерлік фирмаларының бірі болды. мұхит лайнерлері.[29]

Art Deco-дің жарқын түстері көптеген көздерден, соның ішінде экзотикалық жиынтық дизайнынан шыққан Леон Бакст үшін Балеттер Расс Бұл бірінші дүниежүзілік соғыстың алдында Парижде сенсация тудырды, кейбір түстер ертерек шабыттандырды Фовизм басқарған қозғалыс Анри Матиссе; басқалары Орфизм сияқты суретшілердің Соня Делунай;[30] басқалары Набис деп аталатын қозғалыспен, сондай-ақ Камин экрандарын және басқа да сәндік нысандарды жобалаған символист суретші Одилон Редонның шығармашылығымен. Ашық түстер сән дизайнерінің ерекшелігі болды Пол Пуарет, оның жұмысы Art Deco сәніне де, интерьер дизайнына да әсер етті.[29][31][32]

Кубизм

Джозеф Какси, 1912, Дансуз (Femme à l'éventail, Femme à la cruche), 1912 жылы қойылған түпнұсқа гипс Автоном салоны және 1914 ж Salon des Indépendants, Proto-Art Deco мүсіні

The көркемдік қозғалыс ретінде белгілі Кубизм 1907-1912 жылдар аралығында Францияда пайда болып, Art Deco дамуына әсер етті.[25][30][31] Жылы Art Deco Complete: 1920-30 жылдардағы декоративті өнерге арналған анықтамалық нұсқаулық Аластаир Дункан «Кубизм қандай-да бір ұятсыз түрде немесе басқа түрде дәуірдің сәндік суретшілерінің тілдік франкасына айналды» деп жазады.[31][33] Ықпалындағы кубистер Пол Сезанн, формаларды өздерінің геометриялық мәндеріне жеңілдетуге қызығушылық танытты: цилиндр, сфера, конус.[34][35]

1912 жылы суретшілер D'Or бөлімі Пикассо мен Брактың аналитикалық кубизміне қарағанда көпшілікке едәуір қол жетімді туындылар қойылды. Кубистердің сөздік құрамы сән, жиһаз және интерьер дизайнерлерін тартуға дайын болды.[30][32][35][36]

1912 ж. Жазбалары Андре Вера, Le Nouveau стилі, журналда жарияланған L'Art décoratif, қабылдамауды білдірді Art Nouveau формалары (асимметриялық, полихромды және көркем) және шақырылған simplicité volontaire, symétrie manifest, l'ordre et l'harmonie, Art Deco аясында кең таралатын тақырыптар;[19] Деко стилі көбінесе өте түрлі-түсті және жиі күрделі болды.[37]

Ішінде Art Décoratif 1912 Salon d'Automne бөлімінде архитектуралық қондырғы қойылды La Maison Cubiste.[38][39] Қасбеті жобаланған Раймонд Дючам-Виллон. Үйдің декоры жақта болды Андре Маре.[40][41] La Maison Cubiste қасбеті, баспалдақтары, соғылған темір блоктары, жатын бөлмесі, қонақ бөлмесі бар жиһазды қондырғы болды Салон буржуазия, мұнда суреттер Альберт Глиз, Жан Метцингер, Мари Лауренсин, Марсель Дючам, Фернанд Легер және Роджер де Ла Фреснай ілулі болды.[42][43][44] Салондағы мыңдаған көрермен толыққанды модельден өтті.[45]

Дючам-Виллон жобалаған үйдің қасбеті заманауи стандарттар бойынша онша радикалды болмады; линтельдер мен педименттерде призматикалық пішіндер болған, бірақ әйтпесе қасбеті сол кездің қарапайым үйіне ұқсайды. Екі бөлме үшін Mare тұсқағазды жасады, онда стильдендірілген раушандар мен гүлдер өрнектері, жұмсақ, жиһаздар мен кілемдер, барлығы сәнді және түрлі-түсті мотивтермен безендірілген. Бұл дәстүрлі декордан ерекше үзіліс болды. Сыншы Эмиль Седейн журналда Маренің жұмысын сипаттады Өнер және декорация: «Ол өзін қарапайымдылықпен ұялтпайды, өйткені ол гүлді қай жерге қоюға болады, көбейтеді. Оның іздейтін әсемдігі - бейнелілік пен байсалдылықтың әсері. Ол оған жетеді.»[46] Кубизм элементі картиналармен қамтамасыз етілген. Орнатуды кейбір сыншылар өте радикалды деп шабуылдады, бұл оның сәтті болуына көмектесті.[47] Бұл архитектуралық қондырғы кейін 1913 жылы қойылды Қару-жарақ көрмесі, Нью-Йорк, Чикаго және Бостон.[30][35][48][49][50] Көрменің арқасында «кубист» термині әйелдердің шаш қиюынан киіміне дейін театрына дейінгі заманауи кез-келген нәрсеге қолданыла бастады. қойылымдар.[47]

Кубалық ықпал Art Deco-да жалғасты, тіпті Deco көптеген басқа бағыттарда тармақталған.[30][31] 1927 жылы кубистер Джозеф Какси, Жак Липчиц, Луи Маркуссис, Анри Лоренс, мүсінші Гюстав Миклош және басқалар Сент-Джеймс, Стюйс үйін безендіруге қатысты, Нейи-сюр-Сен, сәулетші Пол Руадамен жобаланған және француз дизайнері Жак Дюцеге тиесілі, сонымен қатар коллекционер Постимпрессионист Анри Матиссенің және кубистердің суреттері (соның ішінде) Les Demoiselles d'Avignon, ол оны тікелей Пикассоның студиясынан сатып алды). Лоренс субұрқақтың дизайнын жасады, Какси Дукеттің баспалдақтарын жасады,[51] Липчиц каминнің шкафын жасады, ал Маркуссис кубистің кілемшесін жасады.[30][52][53][54]

Кубист суретшілерден басқа, Дюч үйді безендіруге көмектесу үшін басқа деко-интерьер дизайнерлерін, соның ішінде безендіруді ұйымдастыруға жауапты Пьер Леграйнды, және Пол Ириб, Marcel Coard, Андре Гролт, Айлин Грей және жиһазбен қамтамасыз ету үшін Роуз Адлер. Декорға африкалық өнерден шабыттанған макасар қара ағашынан жасалған жаппай кесектер мен Марокко былғарыымен, қолтырауын терісі мен жылан терімен қапталған жиһаздар және африкалық дизайннан алынған өрнектер кірді.[55]

Кубизмнің жинақталған геометриясы 1920 жылдары бұл саланың монетасына айналды. Art Deco кубизмнің таңдамалы геометриясын фигуралардың кең массивіне айналдыруы кубизмді кескіндемелік таксономия ретінде әлдеқайда кең аудиторияға және кең тартымдылыққа әкелді. (Ричард Харрисон Мартин, Митрополиттік өнер мұражайы)[56]

Әсер етеді

Art Deco бірыңғай стиль емес, әртүрлі, кейде қарама-қайшы стильдердің жиынтығы болды. Архитектурада Art Deco Art Nouveau-ның ізбасары және реакциясы болды, бұл стиль Еуропада 1895 - 1900 ж.ж. аралығында өркендеді, сонымен қатар біртіндеп Beaux-Art және неоклассикалық Еуропалық және американдық сәулет өнерінде басым болған. 1905 жылы Евгений Грассет жазды және жариялады Méthode de Composition Ornementale, Éléments Rectilignes,[57] ол геометриялық элементтердің декоративті (сәндік) аспектілерін, формаларын, мотивтерін және олардың вариацияларын жүйелі түрде зерттеді, керісінше, толқынды Art Nouveau стилінен айырмашылығы (және кету ретінде) Гектор Гимард, бірнеше жыл бұрын Парижде соншалықты танымал. Грассет үшбұрыштар мен квадраттар сияқты қарапайым геометриялық фигуралар барлық композициялық келісімдердің негізі болып табылады деген қағиданы баса айтты. Огюст Перрет пен Анри Саваждың темірбетонды ғимараттары, әсіресе Théâtre des Champs-Élysées, бүкіл әлемде көшірілген құрылыс пен безендірудің жаңа түрін ұсынды.[58]

Декорацияда Art Deco әртүрлі стильдерді қолданып, қолданған. Оларға бүкіл әлемнің қазіргі заманға дейінгі өнер түрлері кірді Лувр Музейі, Хомме музыкасы және Art des d'Afrique et d'Océanie ұлттық музыкасы. Қазба жұмыстарына байланысты археологияға қызығушылық туды Помпей, Трой, және 18-династия перғауынның қабірі Тутанхамон. Суретшілер мен дизайнерлер интеграцияланған мотивтерді ежелгі Египет, Месопотамия, Греция, Рим, Азия, Мезоамерика және Океания бірге Машина жасы элементтер.[59][60][61][62][63][64]

Алынған басқа стильдерге орыс тілі де кірді Конструктивизм және итальян Футуризм, сондай-ақ Orphism, Функционализм, және Модернизм жалпы алғанда.[35][59][65][66] Art Deco фовизмнің қақтығысқан түстері мен дизайнын, атап айтқанда Анри Матисс пен Андре Дерейн, арт-деко тоқыма, тұсқағаз және боялған керамика дизайнына шабыт берді.[35] Ол геометриялық сызбалар, шеврондар, зигзагтар және стильдендірілген гүл шоқтарын ұсынатын жоғары сәндік лексикадан идеялар алды. Оған ашылған жаңалықтар әсер етті Египология және Шығыс пен Африка өнеріне деген қызығушылықтың артуы. 1925 жылдан бастап оны дирижабльдер, автомобильдер мен мұхит лайнерлері сияқты жаңа машиналарға деген құштарлық жиі шабыттандырды, ал 1930 жылға қарай бұл әсер стиль деп аталады Модернді оңтайландыру.[67]

Сән-салтанат пен заманауи стиль

Art Deco сән-салтанатпен де, қазіргі заманмен де байланысты болды; ол өте қымбат материалдар мен заманауи формаларға салынған талғампаз шеберлікті біріктірді. Art Deco-да ешнәрсе арзан болмады: жиһаздарға піл сүйегінен және күмістен жасалған құймалар, сондай-ақ Art Deco зергерлік бұйымдары алмастарды платина, нефрит және басқа да бағалы материалдармен біріктірді. Бұл стиль мұхит лайнерлерінің, люкс пойыздарының және зәулім ғимараттардың бірінші класты салондарын безендіру үшін қолданылған. Ол бүкіл әлемде 1920-шы жылдардың аяғы мен 1930-шы жылдардың аяғындағы керемет кино сарайларын безендіру үшін қолданылған. Кейінірек Үлкен депрессия, стилі өзгеріп, байсалды бола бастады.

Art Deco сәнді стилінің жақсы мысалы - сән дизайнерінің будурасы Жанна Ланвин, жобаланған Арманд-Альберт Статуо (1882–1938) 1922–25 жылдар аралығында жасалған. Бұл оның үйінде, Париждегі 16-шы Барбет-де-Джуэ үйінде орналасқан, ол 1965 жылы бұзылған. Бөлме Париждегі декоративті өнер мұражайында қалпына келтірілген. Қабырғалары пішінмен қапталған ламбрис гипстен мүсінделген барельефтердің астында. Алькопа мәрмәр бағандарымен негізделіп, олардың негізі мүсінделген ағаштан жасалған. Еден ақ және қара мәрмәрдан, ал шкафтарда сәндік заттар көк жібек аясында бейнеленген. Оның жуынатын бөлмеде сиена мәрмәрдан жасалған, қабырғасы оюланған штукатурка мен қоладан жасалған арматура бар ванна мен қол жуғыш болды.[68]

1928 жылға қарай былғары клубтық креслолар ыңғайлы бола бастады. Париждік Alavoine фирмасы 1928–30 жылдары американдық кәсіпкерге арнап жасаған зерттеу, қазір Бруклин мұражайы.

1930 жылдарға қарай бұл стиль біршама жеңілдетілді, бірақ ол әлі де экстравагант болды. 1932 жылы декор Пол Рууд Сюзанна Талботқа арналған шыны салон жасады. Онда Айлин Грейдің серпентиндік креслосы және екі құбырлы креслолары, матадан жасалған күмістелген шыны плиталардың едені, күмістен және қара лактан жасалған абстрактілі өрнектер панелі және жануарлардың терілері ассортименті болды.[69]

Халықаралық заманауи сәндік-өнеркәсіптік өнер көрмесі (1925)

Стильдің шарықтау шегін белгілеп, оған өз атын берген оқиға болды Халықаралық заманауи сәндік-өнеркәсіптік өнер көрмесі 1925 жылы сәуірден қазанға дейін Парижде өтті. Бұл француз үкіметінің ресми демеушілігімен және Париждегі 55 акрлық алаңды қамтыды. Үлкен сарай оң жағалауда Les Invalides сол жағалауында және Сена жағалауында. Қаладағы ең үлкен зал - Үлкен сарай қатысушы елдердің сәндік өнер экспонаттарымен толықты. Жиырма түрлі елдерден, соның ішінде Англия, Италия, Испания, Польша, Чехословакия, Бельгия, Жапония және жаңа 15000 көрмеге қатысушылар болды. кеңес Одағы Германия соғыстан кейінгі шиеленістер мен АҚШ-қа шақырылмағанымен, көрменің мақсатын дұрыс түсінбеді, қатысудан бас тартты. Жеті айлық жұмыс барысында оны он алты миллион адам тамашалады. Көрме ережелері барлық жұмыстардың заманауи болуын талап етті; тарихи стильдерге жол берілмеді. Көрменің басты мақсаты - сәнді жиһаз, фарфор, әйнек, металлдан жасалған бұйымдар, тоқыма бұйымдары және басқа да декоративті өнімдерді шығаратын француз өндірушілерін насихаттау. Өнімдерді әрі қарай жылжыту үшін Париждегі барлық ірі дүкендер мен ірі дизайнерлердің өздерінің павильондары болды. Көрме Африка мен Азиядағы француз колонияларының өнімдерін, оның ішінде піл сүйегі мен экзотикалық ормандарды ілгерілетудегі екінші мақсатты көздеді.

Hôtel du Collectionneur көрмесі танымал көрме болды; Онда Эмиль-Жак Рульманның жаңа жиһаз дизайны, сондай-ақ Art Deco маталары, кілемдер мен сурет салынды Жан Дюпа. Интерьер дизайны оны Art Nouveau-дан ерекшелендіретін симметрия мен геометриялық пішіндер мен ашық түстер, сирек кездесетін қымбат материалдармен және модернистік стильдің қатаң функционалдығымен ерекшеленетін бірдей принциптерге сүйенді. Павильондардың көпшілігі сән-салтанатымен безендіріліп, өз қолдарымен жасалған сәнді жиһаздармен толтырылған болса, екі павильон, Совет Одағы мен Ле Корбюзье басқаратын осындай атаумен шығарылған журналы салған ду Нуво Эсприт павильоны, қатаң стильде салынған. қарапайым ақ қабырғалар және безендіру жоқ; олар алғашқы мысалдардың бірі болды модернистік сәулет.[70]

Зәулім ғимараттар

Американдық зәулім ғимараттар Art Deco стилінің шыңын белгіледі; олар әлемдегі ең биік және танымал заманауи ғимараттарға айналды. Олар өздерінің құрылысшыларының беделін олардың бойымен, пішінімен, түсімен және түнде жарық сәулеленуімен көрсетуге арналған.[71] The Американдық радиатор ғимараты арқылы Рэймонд Гуд (1924) ғимарат дизайнында готикалық және деко заманауи элементтерін біріктірді. Ғимараттың маңдайшасындағы қара кірпіш (көмірді бейнелейтін) беріктік туралы түсінік беру және ғимаратқа қатты масса беру үшін таңдалған. Қасбеттің басқа бөліктері алтын кірпішпен қапталған (отты бейнелейді), кіреберіс мәрмәрмен және қара айналармен безендірілген. Art Deco-дің тағы бір ерте зәулім ғимараты Детройттікі болды Қамқоршылар ғимараты 1929 жылы ашылған. Модернист жобалаған Wirt C. Rowland, ғимарат декоративті элемент ретінде тот баспайтын болаттан және дәстүрлі ою-өрнектердің орнына түрлі-түсті дизайндарды кеңінен қолданған алғашқы адам болды.

Нью-Йорк көкжиегі түбегейлі өзгерді Chrysler ғимараты Манхэттенде (1930 жылы аяқталған), жобалаушы Уильям Ван Ален. Бұл биіктігі жетпіс жеті қабаттан тұратын Chrysler автомобильдерінің жарнамасы болатын. Үстіңгі жағы тот баспайтын болаттан жасалған шпильмен тігіліп, радиатордың тот баспайтын болаттан жасалған қалпақшалары түрінде деко «гаргойлармен» безендірілген. Көше бойындағы отыз үш қабатты мұнараның негізі түрлі-түсті деко фриздерімен, ал фойе арт-деко белгілері мен заманауи бейнелерді бейнелеген.[72]

Chrysler ғимаратынан кейін Empire State Building арқылы Уильям Ф. Қозы (1931) және RCA ғимараты (қазір 30 Рокфеллер Плаза) Реймонд Гуд (1933), ол бірге Нью-Йорктың сәулетін толығымен өзгертті. Ғимараттардың жоғарғы жағы Art Deco кроналарымен және тот баспайтын болатпен қапталған шпилькалармен, ал Chrysler ғимаратында Art Deco радиаторлық ою-өрнектермен модельденген гаргойлармен, ал кіреберістер мен лоббилер Art Deco мүсінімен әшекейленген, керамика және дизайн. Ұқсас ғимараттар онша биік болмаса да, көп ұзамай Чикагода және Американың басқа да ірі қалаларында пайда болды. Көп ұзамай Chrysler Building ғимараты Эмпайр Стейт Билдингтен сәл аз сәнді деко стилімен асып түсті. Рокфеллер орталығы жаңа дизайн элементін қосты: ашық алаңның айналасында топтастырылған бірнеше биік ғимарат, ортасында фонтан бар.[73]

Art Deco кеші

1925 жылы Art Deco аясында екі түрлі бәсекелес мектептер қатар өмір сүрді: декоративті суретшілер қоғамын құрған дәстүршілдер; жиһаз дизайнері Эмиль-Жак Рульман, Жан Дунард, мүсінші Антуан Бурделла және дизайнер Пол Пуаре; олар заманауи формаларды дәстүрлі қолөнермен және қымбат материалдармен үйлестірді. Екінші жағынан модернистер болды, олар өткенді жоққа шығарып, жаңа технологиялардың жетістігіне, қарапайымдылыққа, безендірудің жетіспеуіне, арзан материалдар мен жаппай өндіріске негізделген стильді қалайды. Модернистер өз ұйымын құрды, Францияның қазіргі заманғы суретшілер одағы, 1929 ж. Оның құрамына сәулетшілер кірді Пьер Шаро, Фрэнсис Джурдин, Роберт Маллет-Стивенс, Corbusier, және, Кеңес Одағында, Константин Мельников; зергерлер ирландиялық дизайнер Эйлин Грей мен француз дизайнері Соня Делаунэй Жан Фук және Жан Пуифоркат. Олар дәстүрлі арт-деко стиліне қатал түрде шабуылдады, олар тек ауқатты адамдар үшін жасалған деп айтты және жақсы салынған ғимараттар барлығына қол жетімді болуы керек, ал бұл форма өз функцияларын орындауы керек деп талап етті. Заттың немесе ғимараттың әсемдігі оның өз функциясын орындауға толық сәйкес келетіндігінде болды. Қазіргі заманғы индустриялық әдістер жиһаздар мен ғимараттарды қолмен емес, жаппай өндіруге болатындығын білдірді.[74][75]

The Art Deco interior designer Paul Follot defended Art Deco in this way: "We know that man is never content with the indispensable and that the superfluous is always needed...If not, we would have to get rid of music, flowers, and perfumes..!"[76] However, Le Corbusier was a brilliant publicist for modernist architecture; he stated that a house was simply "a machine to live in", and tirelessly promoted the idea that Art Deco was the past and modernism was the future. Le Corbusier's ideas were gradually adopted by architecture schools, and the aesthetics of Art Deco were abandoned. The same features that made Art Deco popular in the beginning, its craftsmanship, rich materials and ornament, led to its decline. The Great Depression that began in the United States in 1929, and reached Europe shortly afterwards, greatly reduced the number of wealthy clients who could pay for the furnishings and art objects. In the Depression economic climate, few companies were ready to build new skyscrapers.[35] Even the Ruhlmann firm resorted to producing pieces of furniture in series, rather than individual hand-made items. The last buildings built in Paris in the new style were the Museum of Public Works by Auguste Perret (now the French Economic, Social and Environmental Council ) және Palais de Chaillot арқылы Louis-Hippolyte Boileau, Jacques Carlu және Léon Azéma, және Palais de Tokyo туралы 1937 Paris International Exposition; they looked out at the grandiose pavilion of Nazi Germany, designed by Albert Speer, which faced the equally grandiose socialist-realist pavilion of Stalin's Soviet Union.

After World War II the dominant architectural style became the International Style pioneered by Le Corbusier, and Mies Van der Rohe. A handful of Art Deco hotels were built in Miami Beach after World War II, but elsewhere the style largely vanished, except in industrial design, where it continued to be used in automobile styling and products such as jukeboxes. In the 1960s, it experienced a modest academic revival, thanks in part to the writings of architectural historians such as Bevis Hillier. In the 1970s efforts were made in the United States and Europe to preserve the best examples of Art Deco architecture, and many buildings were restored and repurposed. Postmodern architecture, which first appeared in the 1980s, like Art Deco, often includes purely decorative features.[35][59][77][78] Deco continues to inspire designers, and is often used in contemporary fashion, jewelry, and toiletries.[79]

Кескіндеме

There was no section set aside for painting at the 1925 Exposition. Art deco painting was by definition decorative, designed to decorate a room or work of architecture, so few painters worked exclusively in the style, but two painters are closely associated with Art Deco. Jean Dupas painted Art Deco murals for the Bordeaux Pavilion at the 1925 Decorative Arts Exposition in Paris, and also painted the picture over the fireplace in the Maison de la Collectioneur exhibit at the 1925 Exposition, which featured furniture by Ruhlmann and other prominent Art Deco designers. His murals were also prominent in the decor of the French ocean liner SS Normandie. His work was purely decorative, designed as a background or accompaniment to other elements of the decor.[80]

The other painter closely associated with the style is Tamara de Lempicka. Born in Poland, she emigrated to Paris after the Ресей революциясы. She studied under Maurice Denis және André Lhote, and borrowed many elements from their styles. She painted portraits in a realistic, dynamic and colorful Art Deco style.[81]

In the 1930s a dramatic new form of Art Deco painting appeared in the United States. During the Great Depression, the Federal Art Project туралы Works Progress Administration was created to give work to unemployed artists. Many were given the task of decorating government buildings, hospitals and schools. There was no specific art deco style used in the murals; artists engaged to paint murals in government buildings came from many different schools, from American regionalism to social realism; they included Reginald Marsh, Rockwell Kent and the Mexican painter Диего Ривера. The murals were Art Deco because they were all decorative and related to the activities in the building or city where they were painted: Reginald Marsh and Rockwell Kent both decorated U.S. postal buildings, and showed postal employees at work while Diego Rivera depicted automobile factory workers for the Detroit Institute of Arts. Diego Rivera's mural Man at the Crossroads (1933) for Rockefeller Center featured an unauthorized portrait of Ленин.[82][83] When Rivera refused to remove Lenin, the painting was destroyed and a new mural was painted by the Spanish artist Josep Maria Sert.[84][85][86]

Мүсін

Monumental and public sculpture

Sculpture was a very common and integral feature of Art Deco architecture. In France, allegorical bas-reliefs representing dance and music by Antoine Bourdelle decorated the earliest Art Deco landmark in Paris, the Théâtre des Champs-Élysées, in 1912. 1925 had major sculptural works placed around the site, pavilions were decorated with sculptural friezes, and several pavilions devoted to smaller studio sculpture. In the 1930s, a large group of prominent sculptors made works for the 1937 Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne at Chaillot. Alfred Janniot made the relief sculptures on the façade of the Palais de Tokyo. The Париждегі Модерне-де-Вильдегі музыка, and the esplanade in front of the Palais de Chaillot, facing the Eiffel Tower, was crowded with new statuary by Charles Malfray, Henry Arnold, and many others.[87]

Public art deco sculpture was almost always representational, usually of heroic or allegorical figures related to the purpose of the building or room. The themes were usually selected by the patrons, not the artist. Abstract sculpture for decoration was extremely rare.[88][89]

In the United States, the most prominent Art Deco sculptor for public art was Paul Manship, who updated classical and mythological subjects and themes in an Art Deco style. His most famous work was the statue of Прометей кезінде Rockefeller Center in New York, a 20th-century adaptation of a classical subject. Other important works for Rockefeller Center were made by Lee Lawrie, including the sculptural facade and the Atlas statue.

Кезінде Үлкен депрессия in the United States, many sculptors were commissioned to make works for the decoration of federal government buildings, with funds provided by the WPA, or Works Progress Administration. They included sculptor Sidney Biehler Waugh, who created stylized and idealized images of workers and their tasks for federal government office buildings.[90] In San Francisco, Ralph Stackpole provided sculpture for the facade of the new San Francisco Stock Exchange ғимарат. In Washington DC, Michael Lantz made works for the Федералды сауда комиссиясы ғимарат.

In Britain, Deco public statuary was made by Eric Gill үшін BBC Broadcasting House, while Ronald Atkinson decorated the lobby of the former Daily Express Building in London (1932).

One of the best known and certainly the largest public Art Deco sculpture is the Christ the Redeemer by the French sculptor Paul Landowski, completed between 1922 and 1931, located on a mountain top overlooking Рио де Жанейро, Brazil.

Studio sculpture

Many early Art Deco sculptures were small, designed to decorate salons. One genre of this sculpture was called the Chryselephantine statuette, named for a style of ancient Greek temple statues made of gold and ivory. They were sometimes made of bronze, or sometimes with much more lavish materials, such as ivory, оникс, alabaster, and gold leaf.

One of the best-known Art Deco salon sculptors was the Romanian-born Demétre Chiparus, who produced colorful small sculptures of dancers. Other notable salon sculptors included Ferdinand Preiss, Josef Lorenzl, Alexander Kelety, Dorothea Charol and Gustav Schmidtcassel.[91] Another important American sculptor in the studio format was Harriet Whitney Frishmuth, who had studied with Огюст Роден Парижде.

Pierre Le Paguays was a prominent Art Deco studio sculptor, whose work was shown at the 1925 Exposition. He worked with bronze, marble, ivory, onyx, gold, алебастр and other precious materials.[92]

François Pompon was a pioneer of modern stylized animalier sculpture. He was not fully recognized for his artistic accomplishments until the age of 67 at the Salon d'Automne of 1922 with the work Ours blanc, сондай-ақ The White Bear, now in the Musée d'Orsay Парижде.[93]

Parallel with these Art Deco sculptors, more avant-garde and abstract modernist sculptors were at work in Paris and New York. The most prominent were Constantin Brâncuși, Joseph Csaky, Alexander Archipenko, Henri Laurens, Жак Липчиц, Gustave Miklos, Jean Lambert-Rucki, Jan et Joël Martel, Chana Orloff және Pablo Gargallo.[94]

Graphic arts

The Art Deco style appeared early in the graphic arts, in the years just before World War I. It appeared in Paris in the posters and the costume designs of Léon Bakst for the Ballets Russes, and in the catalogs of the fashion designers Paul Poiret.[95] The illustrations of Georges Barbier, and Georges Lepape and the images in the fashion magazine La Gazette du bon ton perfectly captured the elegance and sensuality of the style. In the 1920s, the look changed; the fashions stressed were more casual, sportive and daring, with the woman models usually smoking cigarettes. American fashion magazines such as Vogue, атаққұмарлық жәрмеңкесі және Harper's Bazaar quickly picked up the new style and popularized it in the United States. It also influenced the work of American book illustrators such as Rockwell Kent. In Germany, the most famous poster artist of the period was Ludwig Hohlwein, who created colorful and dramatic posters for music festivals, beers, and, late in his career, for the Nazi Party.[96]

During the Art Nouveau period, posters usually advertised theatrical products or cabarets. In the 1920s, travel posters, made for steamship lines and airlines, became extremely popular. The style changed notably in the 1920s, to focus attention on the product being advertised. The images became simpler, precise, more linear, more dynamic, and were often placed against a single color background. In France popular Art Deco designers included, Charles Loupot and Paul Colin, who became famous for his posters of American singer and dancer Джозефина Бейкер. Jean Carlu designed posters for Charlie Chaplin movies, soaps, and theaters; in the late 1930s he emigrated to the United States, where, during the World War, he designed posters to encourage war production. The designer Charles Gesmar became famous making posters for the singer Mistinguett және үшін Air France. Among the best known French Art Deco poster designers was Cassandre, who made the celebrated poster of the ocean liner SS Normandie in 1935.[96]

In the 1930s a new genre of posters appeared in the United States during the Great Depression. The Federal Art Project hired American artists to create posters to promote tourism and cultural events.

Сәулет

The architectural style of art deco made its debut in Paris in 1903–04, with the construction of two apartment buildings in Paris, one by Auguste Perret on rue Benjamin Franklin and the other on rue Trétaigne by Henri Sauvage. The two young architects used reinforced concrete for the first time in Paris residential buildings; the new buildings had clean lines, rectangular forms, and no decoration on the facades; they marked a clean break with the art nouveau стиль.[97] Between 1910 and 1913, Perret used his experience in concrete apartment buildings to construct the Théâtre des Champs-Élysées, 15 avenue Montaigne. Between 1925 and 1928 he constructed the new art deco facade of the La Samaritaine department store in Paris.[98]

After the First World War, art deco buildings of steel and reinforced concrete began to appear in large cities across Europe and the United States. In the United States the style was most commonly used for office buildings, government buildings, movie theaters, and railroad stations. It sometimes was combined with other styles; Los Angeles City Hall combined Art Deco with a roof based on the ancient Greek Галикарнастағы кесене, ал Los Angeles railroad station combined Deco with Spanish mission architecture. Art Deco elements also appeared in engineering projects, including the towers of the Golden Gate Bridge and the intake towers of Гувер бөгеті. In the 1920s and 1930s it became a truly international style, with examples including the Palacio de Bellas Artes (Palace of Fine Arts) in Мехико қаласы арқылы Federico Mariscal [es ], Mayakovskaya Metro Station жылы Мәскеу және National Diet Building in Tokyo by Watanabe Fukuzo.[дәйексөз қажет ]

The Art Deco style was not limited to buildings on land; the ocean liner SS Normandie, whose first voyage was in 1935, featured Art Deco design, including a dining room whose ceiling and decoration were made of glass by Lalique.[99]

"Cathedrals of Commerce"

The grand showcases of Art deco interior design were the lobbies of government buildings, theaters, and particularly office buildings. Interiors were extremely colorful and dynamic, combining sculpture, murals, and ornate geometric design in marble, glass, ceramics and stainless steel. An early example was the Fisher Building in Detroit, by Joseph Nathaniel French; the lobby was highly decorated with sculpture and ceramics. The Guardian Building (originally the Union Trust Building) in Detroit, by Wirt Rowland (1929), decorated with red and black marble and brightly colored ceramics, highlighted by highly polished steel elevator doors and counters. The sculptural decoration installed in the walls illustrated the virtues of industry and saving; the building was immediately termed the "Cathedral of Commerce". The Medical and Dental Building called 450 Sutter Street in San Francisco by Timothy Pflueger was inspired by Мая architecture, in a highly stylized form; it used pyramid shapes, and the interior walls were covered highly stylized rows of hieroglyphs.[100]

In France, the best example of an Art Deco interior during period was the Palais de la Porte Dorée (1931) by Albert Laprade, Léon Jaussely және Léon Bazin. The building (now the National Museum of Immigration, with an aquarium in the basement) was built for the Paris Colonial Exposition of 1931, to celebrate the people and products of French colonies. The exterior facade was entirely covered with sculpture, and the lobby created an Art Deco harmony with a wood parquet floor in a geometric pattern, a mural depicting the people of French colonies; and a harmonious composition of vertical doors and horizontal balconies.[100]

Movie palaces

Many of the best surviving examples of Art Deco are movie theaters built in the 1920s and 1930s. The Art Deco period coincided with the conversion of silent films to sound, and movie companies built enormous theaters in major cities to capture the huge audience that came to see movies. Movie palaces in the 1920s often combined exotic themes with art deco style; Грауманның Египет театры in Hollywood (1922) was inspired by ancient Egyptian tombs және пирамидалар, ал Fox Theater in Bakersfield, California attached a tower in California Mission style to an Art Deco hall. The largest of all is Radio City Music Hall in New York City, which opened in 1932. Originally designed as a stage theater, it quickly transformed into a movie theater, which could seat 6,015 persons. The interior design by Donald Deskey used glass, aluminum, chrome, and leather to create a colorful escape from reality. The Paramount Theatre in Oakland, California, by Timothy Pflueger, had a colorful ceramic facade a lobby four stories high, and separate Art Deco smoking rooms for gentlemen and ladies. Similar grand palaces appeared in Europe. The Grand Rex in Paris (1932), with its imposing tower, was the largest movie theater in Europe. The Gaumont State Cinema in London (1937) had a tower modeled after the Empire State building, covered with cream-colored ceramic tiles and an interior in an Art Deco-Italian Renaissance style. The Paramount Theater in Шанхай, China (1933) was originally built as a dance hall called The gate of 100 pleasures; it was converted to a movie theater after the Communist Revolution in 1949, and now is a ballroom and disco. In the 1930s Italian architects built a small movie palace, the Cinema Impero, in Асмара in what is now Эритрея. Today, many of the movie theaters have been subdivided into multiplexes, but others have been restored and are used as cultural centers in their communities.[101]

Streamline Moderne

In the late 1930s, a new variety of Art Deco architecture became common; it was called Streamline Moderne or simply Streamline, or, in France, the Style Paqueboat, or Ocean Liner style. Buildings in the style had rounded corners and long horizontal lines; they were built of reinforced concrete, and were almost always white; and they sometimes had nautical features, such as railings that resembled those on a ship. The rounded corner was not entirely new; it had appeared in Berlin in 1923 in the Mossehaus арқылы Эрих Мендельсон, and later in the Hoover Building, an industrial complex in the London suburb of Perivale. In the United States, it became most closely associated with transport; Streamline moderne was rare in office buildings, but was often used for bus stations and airport terminals, such as the terminal at La Guardia airport in New York City that handled the first transatlantic flights, via the PanAm clipper flying boats; and in roadside architecture, such as gas stations and diners. In the late 1930s a series of diners, modeled after streamlined railroad cars, were produced and installed in towns in New England; at least two examples still remain and are now registered historic buildings.[102]

Decoration and motifs

Decoration in the Art Deco period went through several distinct phases. Between 1910 and 1920, as Art Nouveau was exhausted, design styles saw a return to tradition, particularly in the work of Paul Iribe. In 1912 André Vera published an essay in the magazine L'Art Décoratif calling for a return to the craftsmanship and materials of earlier centuries, and using a new repertoire of forms taken from nature, particularly baskets and garlands of fruit and flowers. A second tendency of Art Deco, also from 1910 to 1920, was inspired by the bright colors of the artistic movement known as the Fauves and by the colorful costumes and sets of the Ballets Russes. This style was often expressed with exotic materials such as sharkskin, mother of pearl, ivory, tinted leather, lacquered and painted wood, and decorative inlays on furniture that emphasized its geometry. This period of the style reached its high point in the 1925 Paris Exposition of Decorative Arts. In the late 1920s and the 1930s, the decorative style changed, inspired by new materials and technologies. It became sleeker and less ornamental. Furniture, like architecture, began to have rounded edges and to take on a polished, streamlined look, taken from the streamline modern style. New materials, such as chrome-plated steel, aluminum and bakelite, an early form of plastic, began to appear in furniture and decoration.[103]

Throughout the Art Deco period, and particularly in the 1930s, the motifs of the decor expressed the function of the building. Theaters were decorated with sculpture which illustrated music, dance, and excitement; power companies showed sunrises, the Chrysler building showed stylized hood ornaments; The friezes of Palais de la Porte Dorée at the 1931 Paris Colonial Exposition showed the faces of the different nationalities of French colonies. The Streamline style made it appear that the building itself was in motion. The WPA murals of the 1930s featured ordinary people; factory workers, postal workers, families and farmers, in place of classical heroes.[104]

Жиһаз

French furniture from 1910 until the early 1920s was largely an updating of French traditional furniture styles, and the art nouveau designs of Louis Majorelle, Charles Plumet and other manufacturers. French furniture manufacturers felt threatened by the growing popularity of German manufacturers and styles, particularly the Biedermeier style, which was simple and clean-lined. The French designer Frantz Jourdain, the President of the Paris Salon d'Automne, invited designers from Munich to participate in the 1910 Salon. French designers saw the new German style, and decided to meet the German challenge. The French designers decided to present new French styles in the Salon of 1912. The rules of the Salon indicated that only modern styles would be permitted. All of the major French furniture designers took part in Salon: Paul Follot, Paul Iribe, Maurice Dufrêne, André Groult, André Mare and Louis Suë took part, presenting new works that updated the traditional French styles of Louis XVI and Луи Филипп with more angular corners inspired by Cubism and brighter colors inspired by Fauvism and the Nabis.[105]

The painter André Mare and furniture designer Louis Süe both participated the 1912 Salon. After the war the two men joined together to form their own company, formally called the Compagnie des Arts Française, but usually known simply as Suë and Mare. Unlike the prominent art nouveau designers like Louis Majorelle, who personally designed every piece, they assembled a team of skilled craftsmen and produced complete interior designs, including furniture, glassware, carpets, ceramics, wallpaper and lighting. Their work featured bright colors and furniture and fine woods, such ebony encrusted with mother of pearl, abalone and silvered metal to create bouquets of flowers. They designed everything from the interiors of ocean liners to perfume bottles for the label of Jean Patou.The firm prospered in the early 1920s, but the two men were better craftsmen than businessmen. The firm was sold in 1928, and both men left.[106]

The most prominent furniture designer at the 1925 Decorative Arts Exposition was Émile-Jacques Ruhlmann, from Alsace. He first exhibited his works at the 1913 Autumn Salon, then had his own pavilion, the "House of the Rich Collector", at the 1925 Exposition. He used only most rare and expensive materials, including қара ағаш, қызыл ағаш, rosewood, ambon and other exotic woods, decorated with inlays of ivory, tortoise shell, mother of pearl, Little pompoms of silk decorated the handles of drawers of the cabinets.[107] His furniture was based upon 18th-century models, but simplified and reshaped. In all of his work, the interior structure of the furniture was completely concealed. The framework usually of oak, was completely covered with an overlay of thin strips of wood, then covered by a second layer of strips of rare and expensive woods. This was then covered with a veneer and polished, so that the piece looked as if it had been cut out of a single block of wood. Contrast to the dark wood was provided by inlays of ivory, and ivory key plates and handles. According to Ruhlmann, armchairs had to be designed differently according to the functions of the rooms where they appeared; living room armchairs were designed to be welcoming, office chairs comfortable, and salon chairs voluptuous. Only a small number of pieces of each design of furniture was made, and the average price of one of his beds or cabinets was greater than the price of an average house.[108]

Jules Leleu was a traditional furniture designer who moved smoothly into Art Deco in the 1920s; he designed the furniture for the dining room of the Élysée Palace, and for the first-class cabins of the steamship Normandie. his style was characterized by the use of ebony, Macassar wood, walnut, with decoration of plaques of ivory and mother of pearl. He introduced the style of lacquered art deco furniture at the end of in the late 1920s, and in the late 1930s introduced furniture made of metal with panels of smoked glass.[109] In Italy, the designer Gio Ponti was famous for his streamlined designs.

The costly and exotic furniture of Ruhlmann and other traditionalists infuriated modernists, including the architect Le Corbusier, causing him to write a famous series of articles denouncing the arts décoratif стиль. He attacked furniture made only for the rich, and called upon designers to create furniture made with inexpensive materials and modern style, which ordinary people could afford. He designed his own chairs, created to be inexpensive and mass-produced.[110]

In the 1930s, furniture designs adapted to the form, with smoother surfaces and curved forms. The masters of the late style included Donald Deskey was one of the most influential designers; he created the interior of the Radio City Music Hall. He used a mixture of traditional and very modern materials, including aluminum, chrome, and bakelite, an early form of plastic.[111] The Waterfall style was popular the 1930s and 1940s, the most prevalent Art Deco form of furniture at the time. Pieces were typically of plywood finished with blond veneer and with rounded edges, resembling a waterfall.[112]

Дизайн

Streamline was a variety of Art Deco which emerged during the mid-1930s. It was influenced by modern aerodynamic principles developed for aviation and баллистика to reduce aerodynamic drag at high velocities. The bullet shapes were applied by designers to cars, trains, ships, and even objects not intended to move, such as refrigerators, gas pumps, and buildings.[61] One of the first production vehicles in this style was the Chrysler Airflow of 1933. It was unsuccessful commercially, but the beauty and functionality of its design set a precedent; meant modernity. It continued to be used in car design well after World War II.[113][114][115][116]

New industrial materials began to influence design of cars and household objects. Оларға кіреді алюминий, хром, және bakelite, an early form of plastic. Bakelite could be easily molded into different forms, and soon was used in telephones, radios and other appliances.

Ocean liners also adopted a style of Art Deco, known in French as the Style Paquebot, or "Ocean Liner Style". The most famous example was the SS Normandie, which made its first transatlantic trip in 1935. It was designed particularly to bring wealthy Americans to Paris to shop. The cabins and salons featured the latest Art Deco furnishings and decoration. The Grand Salon of the ship, which was the restaurant for first-class passengers, was bigger than the Hall of Mirrors of the Версаль сарайы. It was illuminated by electric lights within twelve pillars of Lalique crystal; thirty-six matching pillars lined the walls. This was one of the earliest examples of illumination being directly integrated into architecture. The style of ships was soon adapted to buildings. A notable example is found on the San Francisco waterfront, where the Maritime Museum building, built as a public bath in 1937, resembles a ferryboat, with ship railings and rounded corners. The Star Ferry Terminal in Hong Kong also used a variation of the style.[35]

Textiles and fashion

Textiles were an important part of the Art Deco style, in the form of colorful wallpaper, upholstery and carpets, In the 1920s, designers were inspired by the stage sets of the Балеттер Расс, fabric designs and costumes from Léon Bakst and creations by the Wiener Werkstätte. The early interior designs of André Mare featured brightly colored and highly stylized garlands of roses and flowers, which decorated the walls, floors, and furniture. Stylized Floral motifs also dominated the work of Raoul Dufy және Paul Poiret, and in the furniture designs of J.E. Ruhlmann. The floral carpet was reinvented in Deco style by Paul Poiret.[117]

The use of the style was greatly enhanced by the introduction of the pochoir stencil-based printing system, which allowed designers to achieve crispness of lines and very vivid colors. Art Deco forms appeared in the clothing of Paul Poiret, Charles Worth және Jean Patou. After World War I, exports of clothing and fabrics became one of the most important currency earners of France.[118]

Late Art Deco wallpaper and textiles sometimes featured stylized industrial scenes, cityscapes, locomotives and other modern themes, as well as stylized female figures, metallic colors and geometric designs.[118]

Fashion changed dramatically during the Art Deco period, thanks in particular to designers Paul Poiret және кейінірек Коко Шанель. Poiret introduced an important innovation to fashion design, the concept of draping, a departure from the tailoring and pattern-making of the past.[119] He designed clothing cut along straight lines and constructed of rectangular motifs.[119] His styles offered structural simplicity[119] The corseted look and formal styles of the previous period were abandoned, and fashion became more practical, and streamlined. with the use of new materials, brighter colors and printed designs.[119] The designer Коко Шанель continued the transition, popularizing the style of sporty, casual chic.[120]

Зергерлік бұйымдар

In the 1920s and 1930s, designers including René Lalique and Cartier tried to reduce the traditional dominance of diamonds by introducing more colorful gemstones, such as small emeralds, rubies and sapphires. They also placed greater emphasis on very elaborate and elegant settings, featuring less-expensive materials such as enamel, glass, horn and ivory. Diamonds themselves were cut in less traditional forms; the 1925 Exposition saw many diamonds cut in the form of tiny rods or matchsticks. The settings for diamonds also changed; More and more often jewelers used платина instead of gold, since it was strong and flexible, and could set clusters of stones. Jewelers also began to use more dark materials, such as enamels and black оникс, which provided a higher contrast with diamonds.[121]

Jewelry became much more colorful and varied in style. Cartier and the firm of Boucheron combined diamonds with colorful other gemstones cut into the form of leaves, fruit or flowers, to make brooches, rings, earrings, clips and pendants. Far Eastern themes also became popular; plaques of jade and coral were combined with platinum and diamonds, and vanity cases, cigarette cases and powder boxes were decorated with Japanese and Chinese landscapes made with mother of pearl, enamel and lacquer.[121]

Rapidly changing fashions in clothing brought new styles of jewelry. Sleeveless dresses of the 1920s meant that arms needed decoration, and designers quickly created bracelets of gold, silver and platinum encrusted with lapis-lazuli, onyx, coral, and other colorful stones; Other bracelets were intended for the upper arms, and several bracelets were often worn at the same time. The short haircuts of women in the twenties called for elaborate deco earring designs. As women began to smoke in public, designers created very ornate cigarette cases and ivory cigarette holders. The invention of the wrist-watch before World War I inspired jewelers to create extraordinary decorated watches, encrusted with diamonds and plated with enamel, gold and silver. Pendant watches, hanging from a ribbon, also became fashionable.[122]

The established jewelry houses of Paris in the period, Cartier, Chaumet, Georges Fouquet, Mauboussin, және Van Cleef & Arpels all created jewelry and objects in the new fashion. The firm of Chaumet made highly geometric cigarette boxes, cigarette lighters, pillboxes and notebooks, made of hard stones decorated with jade, лапис лазули, diamonds and sapphires. They were joined by many young new designers, each with his own idea of deco. Raymond Templier designed pieces with highly intricate geometric patterns, including silver earrings that looked like skyscrapers. Gerard Sandoz was only 18 when he started to design jewelry in 1921; he designed many celebrated pieces based on the smooth and polished look of modern machinery. The glass designer René Lalique also entered the field, creating pendants of fruit, flowers, frogs, fairies or mermaids made of sculpted glass in bright colors, hanging on cords of silk with tassels.[122] The jeweler Paul Brandt contrasted rectangular and triangular patterns, and embedded pearls in lines on onyx plaques. Jean Despres made necklaces of contrasting colors by bringing together silver and black lacquer, or gold with lapis lazuli. Many of his designs looked like highly polished pieces of machines. Jean Dunand was also inspired by modern machinery, combined with bright reds and blacks contrasting with polished metal.[122]

Glass art

Art Nouveau дәуірі сияқты, Art Deco да өзінің сәулеттік ортасына сай жасалған тамаша шыны және басқа сәндік заттар үшін ерекше кезең болды. Әйнек заттардың ең әйгілі өндірушісі Рене Лалик болды, оның жұмыстары вазалардан автомобильдерге арналған капюшон әшекейлеріне дейінгі кезеңнің символына айналды. Ол Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін әйнек шығаратын, хош иіссуларға арналған бөтелкелерді жобалаған Франсуа Коти, бірақ ол көркем шыны өндірісін Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін бастаған жоқ, 1918 жылы 58 жасында Комбс-ла-Вилде әйнектен үлкен шығармалар сатып алып, көркем және практикалық шыныдан жасалған заттарды шығара бастады. Ол әйнекті мүсіннің бір түрі ретінде қарастырып, мүсіншелер, вазалар, тостағандар, шамдар мен әшекейлер жасады. Ол қорғасын хрустальдан гөрі деми-кристалды қолданды, ол жылтыр болмаса да, жұмсақ әрі оңай қалыптасады. Ол кейде түрлі-түсті әйнектерді қолданды, бірақ көбінесе опалесцентті әйнектерді пайдаланды, мұнда сыртқы бетінің бір бөлігі немесе тұтас бөлігі жуумен боялған. Lalique мұхит лайнерлеріне арналған декоративті шыны панельдерді, шамдарды және жарықтандырылған шыны төбелерді ұсынды SSФранция 1927 ж. және СС Нормандия 1935 ж. және француз теміржолдарының бірінші класты ұйықтайтын вагондарының кейбірі үшін. 1925 ж. Сәндік өнер көрмесінде оның өз павильоны болды, ол Севрес павильонына арналған үстелді орналастыратын және шыны төбеге сәйкес келетін асхана жобалады және Cours des Métier ауласына шыны фонтан жасады, жіңішке шыны колонна. жанынан су шашып, түнде жарықтандырылды.[123]

Art Deco әйнек өндірушілерінің қатарына Мариус-Эрнест Сабино да кірді, ол мүсіншелерде, вазаларда, тостағандарда және балықтардың, жалаңаштардың және жануарлардың шыныдан жасалған мүсіндері. Ол үшін ол жиі жарыққа байланысты ақшылдан көгілдірге сары түске өзгеретін опалесцентті әйнек қолданды. Оның вазалары мен тостақтарында жануарлардың құйылған фриздері, жемістері немесе гүлдері бар әйелдердің жалаңаш немесе бюсттері бейнеленген. Оның жұмысы Lalique-ке қарағанда аз нәзік, бірақ түрлі-түсті болды.[123]

Басқа көрнекті Deco әйнек дизайнерлері Edmond Etling болды, ол сонымен қатар ашық түсті, жиі геометриялық өрнектермен және мүсінделген жалаңаш түстермен ашық түсті. Альберт Симонет, және Аристид Колотта және Морис Маринот ол терең оюланған мүсіндік бөтелкелерімен және вазаларымен танымал болды. Фирмасы Даум қаласынан Нэнси Art Nouveau әйнегімен әйгілі болған, қатты, геометриялық және пішінді деко вазалар мен әйнек мүсіндер желісін жасады. Нәзік түрлі-түсті туындылар жасаған Габриэль Арги-Руссо, мүсіндей көбелектер мен нимфалар салынған нәзік түсті вазалар мен вазалары жолақты және мәрмәрмен көмкерілген Франсуа Декорчемонтты шығарды.[123]

Үлкен депрессия бай клиенттерге тәуелді сәндік шыны өнеркәсібінің едәуір бөлігін бұзды. Кейбір суретшілер шіркеулерге арналған витраждарды жобалауға бет бұрды. 1937 жылы Стюбен әйнек компаниясы әйгілі ыдыс-аяқ шығаруға танымал суретшілерге тапсырыс беру тәжірибесін бастады.[123] Луи Мажорель Art Nouveau жиһазымен әйгілі, кеңсе кеңселері үшін болат жұмысшыларын бейнелейтін керемет Art Deco витраждарын жасады. Aciéries de Longwy, болат зауыты Лонгви, Франция.

Амьен соборы 1932-34 жылдары Париждің әйнек суретшісі жасаған Қасиетті жүрек капелласындағы Art Deco витраждарының сирек үлгісі бар Жан Гаудин Жак Ле Бретонның суреттері негізінде.[124]

Металл өнері

Art Deco суретшілері Art Deco стилінде дәстүрлі соғылған темірден хромдалған болатқа дейінгі өнеркәсіптік материалдардан жасалған әртүрлі практикалық нысандарды жасады. Американдық суретші Норман Бел Гедес хромдалған болаттан жасалған зәулім ғимаратқа ұқсас коктейль жиынтығын жасады. Реймонд Субес 1931 жылы Париждегі колониялық экспозицияның орталығы болып табылатын Дорай сарайының сарайының кіреберісіне арналған әсем металл торды жасады. Француз мүсіншісі Жан Дананд алтын жапырақпен және гипспен бояумен қапталған «Аңшылық» тақырыбында керемет есіктер шығарды (1935).[125]

Анимация

Art Deco көрнекіліктері мен бейнелері бірнеше рет қолданылды анимациялық фильмдер оның ішінде Бэтмен, Түнгі сорғыш, Барлығы жәрмеңкеде, Көңілді манекендер, Бет аруы Даңқ, Фантазия және Ұйқыдағы ару.[126]

Art Deco сәулеті бүкіл әлем бойынша

Art Deco архитектурасы Еуропада басталды, бірақ 1939 жылға қарай әр континенттегі және барлық елдердегі ірі қалаларда мысалдар болды. Бұл әр континенттегі көрнекті ғимараттардың таңдауы. (Елдер бойынша қолданыстағы ғимараттар туралы толық ақпаратты қараңыз) Art Deco архитектурасының тізімі.)

Африка

Африкадағы Art Deco ғимараттарының көпшілігі еуропалық отаршылдық кезінде салынған, көбінесе оларды итальяндық және француздық сәулетшілер жобалаған.

Азия

Азиядағы көптеген Art Deco ғимараттарының жобасын еуропалық сәулетшілер жасаған. Бірақ Филиппинде сияқты жергілікті сәулетшілер Хуан Накпил, Хуан Ареллано және басқалары басым болды. ХХ ғасырдың аяғында Азияның үлкен экономикалық экспансиясы кезінде Азиядағы көптеген Art Deco бағдарлары бұзылды, бірақ сәулет өнерінің кейбір анклавтары әлі күнге дейін сақталуда, әсіресе Шанхай және Мумбай.

Австралия және Жаңа Зеландия

Мельбурн мен Сиднейде, Австралияда Art Deco-дің бірнеше маңызды ғимараттары бар, олардың ішінде Манчестер Бірлігі және бұрынғы Рассел-стрит полициясының бас басқармасы Мельбурнде, Кастлемейн өнер мұражайы Кастлемейн, орталық Виктория және Grace Building, AWA мұнарасы және Анзак мемориалы Сиднейде.

Жаңа Зеландияның бірнеше қалалары, соның ішінде Napier және Хастингс кейін Art Deco стилінде қайта салынды 1931 Хокс шығанағы жер сілкінісі, және көптеген ғимараттар қорғалған және қалпына келтірілген. Напье ЮНЕСКО-ға ұсынылды Дүниежүзілік мұра мәртебесі, Жаңа Зеландиядағы ұсынылған алғашқы мәдени сайт.[128][129] Веллингтон Art Deco ғимараттарының едәуір санын сақтап қалды.[130]

Канада, Мексика және Америка Құрама Штаттары

Канадада Art Deco-дан аман қалған құрылымдар негізінен ірі қалаларда орналасқан; Монреаль, Торонто, Гамильтон, Онтарио, және Ванкувер. Сияқты қоғамдық ғимараттардан тұрады Ванкувер мэриясы коммерциялық ғимараттарға (Колледж паркі қоғамдық жұмыстарға (R. C. Харрис су тазарту қондырғысы ).

Жылы Мексика, Art Deco-дің ең керемет мысалы - интерьер Palasio de Bellas Artes (Бейнелеу өнері сарайы), 1934 жылы өзінің әсем декорымен және суреттерімен аяқталды. Art Deco тұрғын үй архитектурасының мысалдарын мына жерден табуға болады Кондеса көршілес, көптеген жобаланған Франциско Дж. Серрано.

Америка Құрама Штаттарында Art Deco ғимараттары жағалаудан жағалауға, барлық ірі қалаларда кездеседі. Бұл кеңсе ғимараттары, вокзалдар, аэропорт терминалдары және кинотеатрлар үшін кеңінен қолданылды; тұрғын үйлер сирек кездеседі. 1920-1930 жж. Сәулетшілер АҚШ-тың оңтүстік-батысы, әсіресе АҚШ штатында Нью-Мексико, біріктірілген Пуэблоның қайта тірілуі Art Deco-мен бірге жасау керек Пуэбло-деко, көрінгендей KiMo театры жылы Альбукерк. 1930 жылдары неғұрлым қатал стринги стилі танымал болды. 1945 жылдан бастап 1960 жылдардың аяғына дейін көптеген ғимараттар қиратылды, бірақ содан кейін ең жақсы үлгілерді қорғау әрекеттері басталды. Майами жағажайының қаласы Майами жағажайындағы сәулет ауданы Art Deco ғимараттарының түрлі-түсті коллекциясын сақтау.

Орталық Америка және Кариб теңізі

Лопес Серрано ғимараты

Art Deco ғимараттарын бүкіл Орталық Америкада табуға болады. Әсіресе бай

коллекциясы табылған Куба, көбінесе аралға АҚШ-тан келген туристердің көп санына арналған. Осындай ғимараттың бірі - Лопес Серрано 1929-1932 жылдар аралығында салынған Ведадо бөлімі Гавана.

Еуропа

Архитектуралық стиль алдымен Парижде Огюст Перрдің «Шамп-Элисей театрымен» (1910–13) бірге пайда болды, бірақ содан кейін Лондоннан Мәскеуге дейінгі барлық ірі қалаларда мысалдар табылғанға дейін Еуропада тез таралды. Германияда 1920-30 жылдары Art Deco-дің екі вариациясы өрістеді: The Neue Sachlichkeit стилі және Экспрессионистік сәулет. Көрнекті мысалдарға Эрих Мендельсонның Моссехаусы және Шаубюне театр Берлин, Фриц Хёгер Келіңіздер Чилехаус жылы Гамбург және оның Kirche am Hohenzollernplatz Берлинде, Анцайгер мұнарасы Ганновер Берлиндегі Борсиг мұнарасы.[132]

Батыс Еуропадағы ең үлкен Art Deco ғимараттарының бірі Қасиетті жүрек базиликасы Коукелбергте, Брюссельде. 1925 жылы сәулетші Альберт ван Хаффел Париждегі International Décoratifs et Industriels Modernes Exposition Халықаралық көрмесінде базиликаның масштабты моделімен сәулет бойынша бас жүлдені жеңіп алды.[133]

Испания мен Португалияда Art Deco ғимараттарының, әсіресе кинотеатрлардың керемет мысалдары бар. Португалиядағы мысалдар - Капитолио театры (1931) және Эден кинотеатры (1937) Лиссабон, Риволи театры (1937) және Колисеу (1941) жылы Порту және Роза Дамассено театры (1937) жылы Сантарем. Испаниядағы мысалы - Валенсиядағы Cine Rialto (1939).

1930 жылдары Art Deco Ұлыбританияда үй дизайнына айтарлықтай әсер етті,[59] сонымен қатар әр түрлі қоғамдық ғимараттарды жобалау.[77] Тегіс төбеге көтерілген ақ, ақ үйдің маңдайшалары, өткір геометриялық есіктер мен биік терезелер, сонымен қатар дөңес қисық металл бұрыштық терезелер сол кезеңге тән болды.[78][134][135]


The Лондон метрополитені Art Deco сәулетінің көптеген үлгілерімен танымал,[136] және бойында орналасқан бірнеше стильдегі ғимараттар бар Алтын миль Брентфордта. Сондай-ақ Батыс Лондон қаласында бастапқыда салынған Гувер ғимараты бар Гувер компаниясы және 1990 жылдардың басында супер дүкенге айналды.

Бухарест, РумынияКезінде XIX ғасырдың «Кішкентай Парижі» атанған Бухарест бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін жаңа тенденциялармен және техниканың прогрессімен бірге жаңа авантюрамен айналысады, осылайша өзінің шабытын одан әрі көкжиекке, Нью-Йоркке бағыттайды. 1930-шы жылдар кинода, театрда, би стилінде, өнер мен архитектурада жаңаратын жаңа буын әкелген жаңа сәнді әкеледі. 1930 жылдары Бухарест Магеру көшесі сияқты үлкен бульварлардан жеке үйлер мен кішігірім аудандарға дейін арт-деко сәулетімен ерекшеленді.Қазіргі Бухаресттің алғашқы бағдарларының бірі қаланың алғашқы зәулім ғимараты болатын Телефондар сарайы болып саналады. Бұл 1933-1970 жылдар арасындағы биіктігі 52,5 м болатын ең биік ғимарат болды. Сәулетшілер Луи Уикс пен Эдмон Ван Саанен және инженер Вальтер Трой болды.Арт-деко ескерткіштері Бухаресттің бүкіл кейіпкерінің маңызды бөлігі болып табылады, өйткені олар тарихтан маңызды кезеңді, интербельдерлік өмірді сипаттайды және белгілейді (WW1-WW2). Өкінішке орай, сол жылдардағы ғимараттардың көпшілігі апаттарға ұшырайды, сондықтан Бухарест географиялық аймақ үшін өте жиі кездесетін тағы бір жер сілкінісі қаупі бар. Бухаресттегі деко-патриоттықты қорғау және Еуропадан тағы бір керемет және маңызды арт-деко капиталын сақтау өте маңызды.[137]

Үндістан

1929 жылы Мумбайда құрылған Үнді сәулетшілер институты Art Deco қозғалысын насихаттауда маңызды рөл атқарды. 1937 жылдың қарашасында бұл институт Мумбайдағы Ратуша залында 12 мың күн бойы жүз мыңға жуық келушілерді жинайтын «Идеал үй көрмесін» ұйымдастырды. Нәтижесінде оны «Үндістан сәулетшілер институтының журналы» табысты деп жариялады. Көрмелер сәулеттің қателіктерін болдырмас үшін және ең тиімді және жақсы ойластырылған модельдерді ұсынатын «идеалды» немесе үйдің әртүрлі бөліктері үшін ең «заманауи» деп сипатталған. Көрме жиһаздан, интерьерді безендіру элементтерінен бастап үйдің әртүрлі элементтеріне, сондай-ақ жаңа және ғылыми материалдар мен әдістерді қолдана отырып радио мен тоңазытқыштарға назар аударды.[138]Үнді сәулетшілері батысқа еліктеуге деген ұмтылысын басшылыққа алып, Art Deco ұсынған индустриалды заманға таңданды.[138] Батыс элиталары бірінші болып Art Deco технологиялық дамыған қырларымен тәжірибе жүргізді, ал сәулетшілер трансформация процесін 1930 жылдардың басында бастады.[138]

1930 жылдары Мумбайдың кеңеюдегі порттық саудасы орта білімді халықтың өсуіне алып келді. Сондай-ақ, Мумбайға жұмыс іздеу үшін қоныс аударушылар көбейген. Бұл жерді мелиорациялау схемалары мен жаңа қоғамдық және тұрғын үйлер салу арқылы жаңа құрылыстардың қажеттілігіне әкелді.[139] Сонымен қатар, елдегі өзгеріп отырған саяси климат пен Art Deco эстетикасының ұмтылыс сапасы қаланың құрылыс стилін шын жүректен қабылдауға әкелді. Осы кезеңдегі ғимараттардың көпшілігі бүкіл Черчгейт, Колаба, Форт, Мұхаммед Али Роуд, Кумбала Хилл, Дадар, Матунга, Бандра және Хембур сияқты аудандарда таралған.[140][141]

Оңтүстік Америка

Арт-деко Оңтүстік Америкада, әсіресе, Сан-Паулу мен Рио-де-Жанейро сияқты ең бай қалаларында көрнекті туындылары бар ХХ ғасырдың бірінші жартысында иммиграцияның үлкен толқынын алған елдерде кездеседі. Бразилия және Буэнос-Айрес Аргентина мәтіндері Kavanagh ғимараты жылы Буэнос-Айрес (1934), Санчес, Лагос және де-ла-Торре, ол аяқталған кезде ең биік темірбетон конструкциясы және арт-деко стилінің көрнекті мысалы болды.

Art Deco сақтау және сақтау

Көптеген қалаларда Art Deco-дің қалған ғимараттарын қорғауға күш салынды. АҚШ-тың көптеген қалаларында тарихи арт-деко кинотеатрлары сақталып, мәдени орталықтарға айналды. Арт-деко ғимараттары Американың архитектуралық мұрасының бір бөлігі ретінде сақталды; арт-деко кафесі мен Техас штатындағы Шамроктағы 66-маршруттағы жанармай бекеті - тарихи ескерткіш. Майами жағажайындағы сәулет округі бірнеше жүздеген ескі ғимараттарды қорғайды және жаңа ғимараттардың стильге сәйкес келуін талап етеді. Жылы Гавана, Куба, көптеген Art Deco ғимараттары нашарлап кеткен. Ғимараттарды бұрынғы түсі мен көрінісіне келтіру бойынша жұмыстар жүргізілуде.

ХХІ ғасырда Американың кейбір қалаларында 1920-1930 жж. Классикалық Art Deco ғимараттарынан шабыт алған Art Deco-дің Neo Art Deco (немесе Neo-Art Deco) деп аталатын заманауи нұсқалары пайда болды.[142] Мысалдарға мыналар жатады NBC мұнарасы шабытпен Чикагода 30 Рокфеллер Плаза Нью-Йоркте; және Смит орындаушылық өнер орталығы арт-деко ерекшеліктерін қамтитын Лас-Вегаста, Невада Гувер бөгеті, елу миль қашықтықта.[142][143][144][145]

Галерея

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ Texier 2012, б. 128.
  2. ^ а б Хиллиер 1968 ж, б. 12.
  3. ^ а б Бентон және т.б. 2003 ж, б. 16.
  4. ^ Рено, Кристоф және Лазе, Кристоф, Les Styles de l'architectsure et du mobilier (2006), басылымдар Жан-Пол Гиссерот, 110–116 беттер
  5. ^ Бентон, Бентон және Ағаш және Art Déco (1910–1939) 2010, 13-28 бет.
  6. ^ «M. Cunny présente une note sur un procédé vitro-héliographique қолданыстағы өнер декоративтері», Фотосурет бюллетені, Société française de photographie. Éditeur: Société française de photographie (Париж), 1858, Франциядағы ұлттық библиотека, бөлім және ғылымдар техникасы, 8-V-1012
  7. ^ «Enfin, dans les ateliers, travaille à l'achèvement des objets d'art décoratifs, qui sont très nombreux», Ле Фигаро, Эдитюр: Фигаро (Париж), 1869-09-18, жоқ. 260, Франциядағы ұлттық библиотека
  8. ^ L'Art décoratif à Limoges, La Voix de la viloyat: Revue littéraire, artique, agricole et commerciale, 1862, (1862/04/01 (N1) -1863/01/01 (N12)), библиотека франкофоны мультимедиа де Лимож, 2013-220524, National Bibliothèque de France
  9. ^ Revue des arts décoratifs (Париж), 1880–1902 жж, Bibliothèque nationale de France, бөлімді ғылымдар мен техникалар, 4-V-1113
  10. ^ Ле Корбюсье, L'Art décoratif d'aujourd'hui, & Éditions Crès, «L'Esprit Nouveau» жинағы, Париж, 1925 ж, б. 70-81.
  11. ^ Les années «25»: art déco, Bauhaus, Stijl, Esprit nouveau (француз тілінде). Музыкалық декоративтер. 1966.
  12. ^ Дэвид Райзман; Карма Горман (2009). Нысандар, аудитория және әдебиеттер: дизайн тарихындағы балама әңгімелер. Кембридж ғалымдарының баспасы. б. 131. ISBN  978-1-4438-0946-7.
  13. ^ Ричард Пулен (2012). Графикалық дизайн және сәулет, 20-шы ғасыр тарихы: қазіргі әлемдегі түр, сурет, шартты белгілер және визуалды әңгімелеу нұсқаулығы. Rockport Publishers. б. 85. ISBN  978-1-61058-633-7.
  14. ^ Бентон және т.б. 2003 ж, б. 430.
  15. ^ Хиллиер, Бевис (1971). Art Deco әлемі: Миннеаполис өнер институты ұйымдастырған көрме, маусым-қыркүйек 1971 ж. Е.П. Даттон. ISBN  978-0-525-47680-1.
  16. ^ Бентон, Шарлотта, Бентон, Тим, Вуд, Гизлен, Art Déco dans le monde- 1910–39 жж, 2010, Renaissance du Livre, ISBN  9782507003906, 16-17 беттер
  17. ^ Бентон 2002 ж, 165-170 бб.
  18. ^ Метрополитенге шолу, 2 том, Metropolitan Press Publications, 1989, б. 8
  19. ^ а б Кэмпбелл, Гордон, Grove декоративті өнер энциклопедиясы, Оксфорд университетінің баспасы, АҚШ, 9 қараша 2006 ж, 42 бет (Вера), 43 (Картье), 243 (Кристофл), 15, 515, 527 (Лалик), 13, 134 (Баучерон), ISBN  0195189485
  20. ^ Salon d'Automne 2012, көрме каталогы
  21. ^ а б Кэмпбелл, Гордон, Grove декоративті өнер энциклопедиясы, Оксфорд университетінің баспасы, АҚШ, 9 қараша 2006 ж, 42-43 беттер ISBN  0195189485
  22. ^ Лоран, Стефан, «L'artiste décorateur», жылы Art Deco, 1910–1939 жж Шарлотта Бентон, Тим Бентон және Гизлайн Вуд (2002), Ренессанс дю Ливр, 165–171 беттер
  23. ^ Тексье, Саймон, Art Déco (2019), бет. 5-7
  24. ^ Кабанна 1986 ж, б. 225.
  25. ^ а б Бевис Хиллиер, Ғасыр стилі, 1900-1980 жж, Даттон, Нью-Йорк, 1983, 62, 67, 70 б
  26. ^ Питер Коллинз, Бетон: жаңа сәулеттің көрінісі, Нью-Йорк: Horizon Press, 1959 ж
  27. ^ Пуассон 2009, 318-319 бб.
  28. ^ Декоративті-қолданбалы өнердегі бейнелеуіш мәтін Музей д'Орсай, Париж
  29. ^ а б Арвас 1992 ж, б. 51-55.
  30. ^ а б c г. e f Виктор Арвас, Фрэнк Рассел, Art Deco, баспагері Гарри Н.Абрамс. Нью-Йорк, 1980, 21, 52, 85, 171-184, 197-198 бб.], ISBN  0-8109-0691-0
  31. ^ а б c г. Аластаир Дункан, Арт-деко энциклопедиясы, 1920-1939 жылдардағы декоративті стиль туралы иллюстрациялық нұсқаулық, Е.П. Даттон, Нью-Йорк, 1988 ж, PP. 46-47, 71, 73, 76, 82, 130
  32. ^ а б Элис Макрелл, Пол Пуарет, Холмс және Мейер, Нью-Йорк, 1990 ж, 16, 56 б
  33. ^ Дункан, Аластаир (2009). Art Deco Complete: 1920-30 жылдардағы декоративті өнерге арналған анықтамалық нұсқаулық. Абрамс. ISBN  978-0-8109-8046-4.
  34. ^ Эрле Лоран (1963). Сезаннның композициясы: оның формаларын диаграммалармен және мотивтерімен суреттей отырып талдау. Калифорния университетінің баспасы. б. 9. ISBN  978-0-520-00768-0.
  35. ^ а б c г. e f ж сағ Госс, Джаред. «Француз Art Deco». Митрополиттік өнер мұражайы. Алынған 29 тамыз 2016.
  36. ^ La Section d'or, 1912-1920-1925 жж, Cécile Debray, Françoise Lucbert, Musées de Châteauroux, Musée Fabre, көрмелер каталогы, Cercle d'art басылымдары, Париж, 2000
  37. ^ Андре Вера, Le Nouveau стилі, L'Art décoratif, 1912 ж. қаңтар, 21–32 б
  38. ^ Эве Блау, Нэнси Дж. Трой, «The Maison Cubiste және 1914 жылға дейінгі Франциядағы модернизмнің мәні », Сәулет және кубизм, Монреаль, Кембридж, MA, Лондон: MIT Press − Center Canadien d'Architecture, 1998, 17-40 бет, ISBN  0-262-52328-0
  39. ^ Нэнси Дж. Трой, Модернизм және Франциядағы сәндік өнер: Art Nouveau - Le Corbusier, Нью Хейвен КТ және Лондон: Йель Университеті Баспасы, 1991, 79–102 б., ISBN  0-300-04554-9
  40. ^ «Сәулетшілердің портреттері - Андре Маре» Cité de l'Architecture et du Patrimoine сайты (француз тілінде)
  41. ^ Кристофер Грин (2000). «8 тарау, қазіргі кеңістіктер; қазіргі заманғы нысандар; қазіргі адамдар». Франциядағы өнер, 1900–1940 жж. Йель университетінің баспасы. б. 161. ISBN  978-0-300-09908-9.
  42. ^ Андре Маре, Салон Буржуа, Салон d'Automne, Әдеби дайджест, Антиктің ақыры, 1912 ж., 30 қараша, б. 1012]
  43. ^ Күн (Нью-Йорк, Нью-Йорк), 1912 ж., 10 қараша. Америка хроникасы: Американдық тарихи газеттер. Либ. Конгресс
  44. ^ Бен Дэвис, 'Кездесудегі «кубизм»: қайғылы көне көрінетін қазіргі заманғы өнер', Көрме: «Кубизм: Леонард А. Лаудер коллекциясы», Метрополитен өнер мұражайы, ArtNet жаңалықтары, 6 қараша 2014]
  45. ^ La Maison Cubiste, 1912 жыл Мұрағатталды 13 наурыз 2013 ж Wayback Machine
  46. ^ Арвас 1992 ж, б. 52.
  47. ^ а б Арвас 1992 ж, б. 54.
  48. ^ Kubistische қару-жарақ көрмесін өткізді
  49. ^ Duchamp-Villon бөлшектері Фасад архитектурасы, каталог нөмірі 609, белгісіз фотограф, 1913. Уолт Кун, Кунның отбасылық құжаттары және Armory Show жазбалары, 1859–1984, жаппай 1900–1949. Американдық өнер мұрағаты, Смитсон институты
  50. ^ «Халықаралық өнер көрмесінің каталогы: алпыс тоғызыншы жаяу әскер қару-жарағында, 1913 ж, Дючам-Виллон, Раймонд, Қасбеттік сәулет
  51. ^ Жасыл, Кристофер (2000). Джозеф Каксидің Жак Дюстің үйіндегі баспалдақтары. ISBN  0300099088. Алынған 18 желтоқсан 2012.
  52. ^ Aestheticus Rex (2011 ж. 14 сәуір). «Нуилли-сюр-Сендегі Жак Дюстің Сент-Джеймс студиясы». Aestheticusrex.blogspot.com.es. Алынған 18 желтоқсан 2012.
  53. ^ Имберт, Дороти (1993). Фрэнсистегі модернистік бақ. ISBN  0300047169. Алынған 18 желтоқсан 2012.
  54. ^ Балас, Эдит (1998). Джозеф Часки: қазіргі заманғы мүсіннің ізашары. Американдық философиялық қоғам. б.5. ISBN  9780871692306. Алынған 18 желтоқсан 2012.
  55. ^ Арвас 1982 ж, б. 70.
  56. ^ Ричард Харрисон Мартин, Кубизм және сән, Метрополитен өнер мұражайы (Нью-Йорк, Н.Я.), 1998, б. 99, ISBN  0870998889
  57. ^ Эжен Грассет (1905). «Méthode de kompozisiya ornementale, éléments rectilignes» (француз тілінде). Librarie Centrale des Beaux-Arts, Париж. Алынған 18 желтоқсан 2012 - Gallica арқылы.
  58. ^ Эжен Грассет (1905). «Méthode de kompozisyon ornementale» (француз тілінде) (2001 жылы 10 наурызда жарияланған). Алынған 18 желтоқсан 2012.
  59. ^ а б c г. «Art Deco стилі». Лондон мұражайы. Архивтелген түпнұсқа 7 ақпан 2008 ж. Алынған 6 қараша 2008.
  60. ^ Wood, Ghislaine (2003). Essential Art Deco. Лондон: VA&A басылымдары. ISBN  0-8212-2833-1.
  61. ^ а б Хофф, Томас (1998). Дизайн: қысқаша тарих (1 басылым). Лондон: Лоренс Кинг.
  62. ^ «Art Deco оқу нұсқаулығы». Виктория және Альберт мұражайы. Мұрағатталды түпнұсқадан 2008 жылғы 25 қазанда. Алынған 1 қараша 2008.
  63. ^ Джастер, Ранди. «Art Deco-ға кіріспе». decopix.com. Архивтелген түпнұсқа 29 қазан 2008 ж. Алынған 7 қараша 2008.
  64. ^ «Art Deco қалай пайда болды». University Times. Питтсбург университеті. 36 (4). 9 қазан 2003 ж.
  65. ^ Джирусек, Шарлотта (1995). «Өнер, дизайн және бейнелік ойлау». Мұрағатталды түпнұсқадан 2008 жылғы 2 желтоқсанда. Алынған 7 қараша 2008.
  66. ^ Дункан 1988 ж, б. 8-10.
  67. ^ Дункан 1988 ж, 7-8 беттер.
  68. ^ Арвас 1992 ж, б. 82.
  69. ^ Арвас 1992 ж, б. 77.
  70. ^ Чарльз 2013, 35-104 бет.
  71. ^ Джон Берчард пен Альберт Буш Браун, Американың сәулеті (1966), Атлантика, Кішкентай және Қоңыр, 277 бет
  72. ^ Бентон 202, 249–258 бб.
  73. ^ Morel 2012, 125-30 б.
  74. ^ Ле Корбюсье, Vers une архитектурасы, Flammarion, 1995 жылы қайта басылған, xix бет
  75. ^ Larousse энциклопедиясының онлайн басылымы (француз тілінде)
  76. ^ Дункан 1988 ж, б. 8.
  77. ^ а б Фелл, Шарлотта; Fell, Peter (2006). Дизайн бойынша анықтамалық: түсініктер, материалдар және стильдер (1 басылым). Тасчен.
  78. ^ а б Хайндорф, Анна (2006 ж. 24 шілде). «Art Deco (1920-1930 жж.)». Архивтелген түпнұсқа 7 ақпан 2008 ж. Алынған 6 қараша 2008.
  79. ^ Гаунт, Памела (тамыз 2005). «ХХ ғасырдағы декоративті өнер: құлдырау мен қайта өрлеу тарихы» (PDF). Архивтелген түпнұсқа (PDF) 17 желтоқсан 2008 ж.
  80. ^ Луи Рене Виан, Les Arts décoratifs à bord des paquebots français, Éditions Fonmare, 1992 ж
  81. ^ Блондел, Ален (1999). Тамара де Лемпикка: Каталог Raisonné 1921–1980 жж. Лозанна: Editions Acatos.
  82. ^ Балфур, Алан (1978). Рокфеллер орталығы: Театр ретіндегі сәулет. McGraw-Hill, Inc., б. 311, ISBN  978-0-070-03480-8
  83. ^ «Арчибальд Маклейштің сыны». Enotes.com. Алынған 8 желтоқсан 2011.
  84. ^ «Сан-Франциско қалалық колледжі: Ривера Мурал - Сан-Франциско, Калифорния». Жаңа мәміле. География кафедрасы, Калифорния университеті, Беркли. Алынған 15 маусым 2015.
  85. ^ Аткинс, Роберт (1993). ArtSpoke: 1848–1944 жылдардағы заманауи идеялар, қозғалыстар және сөз тіркестері жөніндегі нұсқаулық. Abbeville Press. ISBN  978-1-55859-388-6.
  86. ^ «Works Progress Administration (WPA) өнерді қалпына келтіру жобасы». Бас инспектордың кеңсесі, Жалпы қызметтерді басқару. Архивтелген түпнұсқа 19 қыркүйек 2015 ж. Алынған 13 маусым 2015.
  87. ^ Арвас 1992 ж, 165-66 бет.
  88. ^ Ева Вебер, Америкадағы Art deco, Exeter Books, 1985, б. 32, ISBN  0671808044
  89. ^ Дункан, Алистер, Art Deco, б. 121-141
  90. ^ Дункан, Art Deco (1988), бет. 140
  91. ^ Арвас 1992 ж, 141–163 бб.
  92. ^ Брайан Кэтли, Деко және басқа қолалар, 203–209 б., ISBN  978-1851493821
  93. ^ Кьелберг, Пьер (1994). 19 ғасырдың қолалары (Бірінші басылым). Атглен, Пенсильвания: Schiffer Publishing, Ltd. б. 551. ISBN  0-88740-629-7.
  94. ^ Эдит Балас, 1998, Джозеф Какси: қазіргі заманғы мүсіннің ізашары, Филадельфия: Американдық философиялық қоғам
  95. ^ Пол Ириб, Les Poes de Paul Poiret, 1908
  96. ^ а б Дункан 1988 ж, 148-150 бб.
  97. ^ Пуассон, 2009 ж. Және 299 және 318 беттер.
  98. ^ Қара өрік 2014, б. 134.
  99. ^ Ардман, 86-87 бет
  100. ^ а б Дункан 1988 ж, 198-200 б.
  101. ^ Дункан 1988 ж, 197-199 бб.
  102. ^ Дункан 1988 ж, б. 197.
  103. ^ Art Deco туралы түсіндірме мәтін, Париж, Сәндік өнер мұражайында
  104. ^ Дункан 1988 ж, б. 250.
  105. ^ Бентон 2002 ж, 91-93 бет.
  106. ^ Арвас 1992 ж, б. 51.
  107. ^ Дункан 1988 ж, б. 15.
  108. ^ Арвас 1992 ж, б. 56.
  109. ^ Дункан 1988 ж, 18-19 бет.
  110. ^ Александра Гриффит Уинтон, Дизайн, 1925–50. Метрополитен өнер мұражайы, Хайлбрунн өнері тарихының уақыт шкаласы, қазан, 2008 ж
  111. ^ Дункан 1988 ж, б. 36.
  112. ^ Купер, Дэн (қараша 2011). «Джаз дәуіріндегі жиһаз». Ескі үйдің интерьері. Уильям Дж. О'Доннелл. 7 (6): 42.
  113. ^ Гартман, Дэвид (1994). Авто апиын. Маршрут. 122–124 бб. ISBN  978-0-415-10572-9.
  114. ^ «Болат қисықтары: жеңілдетілген автомобиль дизайны». Феникс мұражайы. 2007 ж. Алынған 1 қыркүйек 2010.
  115. ^ Арми, C. Эдсон (1989). Американдық автомобиль дизайны өнері. Пенсильвания штатының университеті. б. 66. ISBN  978-0-271-00479-2.
  116. ^ Хинкли, Джеймс (2005). Автокөлік мәдениетінің үлкен кітабы: Автоматикаға арналған креслоларға арналған нұсқаулық. MotorBooks / MBI баспа қызметі. б. 239. ISBN  978-0-7603-1965-9.
  117. ^ Де Морант, Генри, Histoire des arts décoratifs (1970), бет. 448-453
  118. ^ а б Белтра, Рубио, Текстиль және сән дизайнындағы Art Deco-ны зерттеу, 20 желтоқсан 2016 ж., Сайты Метрополитен мұражайы
  119. ^ а б c г. Метрополитен өнер мұражайы - арнайы көрмелер: Пуэр: Сән патшасы
  120. ^ Хортон, Роз; Симмонс, Салли (2007). Әлемді өзгерткен әйелдер. Quercus. б. 103. ISBN  978-1847240262. Алынған 8 наурыз 2011.
  121. ^ а б Арвас 1992 ж, 121–123 бб.
  122. ^ а б c Арвас 1992 ж, 125-бет.
  123. ^ а б c г. Арвас 1992 ж, 245-250 бб.
  124. ^ Plagnieux 2003 ж, б. 82.
  125. ^ Дункан 1988 ж, 71–81 бб.
  126. ^ «Art Deco анимация презентациясы». Мультфильм Brew. 4 наурыз 2008 ж.
  127. ^ Денисон, Эдвард (2007). Брэдт саяхатшысы: Эритрея. Брэдт. б. 112. ISBN  978-1-84162-171-5.
  128. ^ «Napier жер сілкінісі». Artdeconapier.com. 3 ақпан 1931. мұрағатталған түпнұсқа 6 шілде 2010 ж. Алынған 8 шілде 2010.
  129. ^ «Home - Art Deco Trust». Artdeconapier.com. Мұрағатталды түпнұсқадан 2010 жылғы 30 маусымда. Алынған 8 шілде 2010.
  130. ^ «Art Deco мұрасы» (PDF). wellington.gov.nz. Алынған 22 ақпан 2016.
  131. ^ «Тернер, профессор Дэвид Уоррен, (1927 ж. 16 шілдеде туған), Оксфорд, Баллийол колледжінің мүшесі, 1967–94, қазір Эмериттің стипендиаты; Электрондық спектроскопия профессоры, Оксфорд, 1985–94, қазіргі таңдағы профессор», Кім кім, Оксфорд университетінің баспасы, 2007 жылғы 1 желтоқсан, дои:10.1093 / ww / 9780199540884.013.38212
  132. ^ Джеймс, Кэтлин (1997). Эрих Мендельсон және неміс модернизмінің сәулеті. Кембридж университетінің баспасы. ISBN  9780521571685.
  133. ^ «Қасиетті жүрек базиликасы, Коекелберг». Basilicakoekelberg.be. 8 наурыз 2011 ж. Алынған 7 желтоқсан 2012.
  134. ^ «Art Deco ғимараттары». london-footprints.co.uk. 2007 ж. Мұрағатталды түпнұсқадан 2008 жылғы 11 желтоқсанда. Алынған 6 қараша 2008.
  135. ^ «Art Deco Frinton-да теңізде». Art Deco классикасы. 2006. мұрағатталған түпнұсқа 1 желтоқсан 2008 ж. Алынған 6 қараша 2008.
  136. ^ «Төрт бағдарлама - Art Deco белгішелері». BBC. 14 қараша 2009 ж. Алынған 8 шілде 2010.
  137. ^ https://artdecobucharest.ro/
  138. ^ а б c Пракаш, Дян (2010). Мумбай туралы ертегілер. Принстон университетінің баспасы. б. 99. ISBN  9780691142845.
  139. ^ Шарада., Двиведи (1995). Бомбей: ішіндегі қалалар. Мехротра, Рахул., Мулла-Ферозе, Умайма. Мумбай: Үндістанның кітап үйі. ISBN  818502880X. OCLC  33153751.
  140. ^ Шарада., Двиведи (2008). Бомбей Деко. Мехротра, Рахул., Гобхай, Ношир. Мумбай: Eminence Designs. ISBN  978-8190382151. OCLC  300923025.
  141. ^ «Түгендеу | Art Deco». www.artdecomumbai.com. Алынған 10 қаңтар 2018.
  142. ^ а б Барбара Б. Капитмен, Art Deco АҚШ-ты қайта табу, Viking Studio Books, 1994, б. 52, ISBN  0525934421
  143. ^ Шварц сәулетшілері Смит орталығы туралы
  144. ^ [1] Мұрағатталды 24 наурыз 2010 ж Wayback Machine
  145. ^ Сіздің атыңыз (2013 ж., 24 қаңтар). «Жиі қойылатын сұрақтар (Жиі қойылатын сұрақтар) - Смиттің сахна өнері орталығы». Thesmithcenter.com. Архивтелген түпнұсқа 2 мамыр 2015 ж. Алынған 23 наурыз 2013.

Библиография

Сыртқы сілтемелер