Натюрморт - Still life

Үлкен Ян Брюгель (1568–1625), Букет (1599). Натюрморттың алғашқы үлгілерінің кейбіреулері Нидерландтық Ренессанс суретшілерінің гүлге салынған суреттері болды. Натюрморттық кескіндеме (соның ішінде ваниталар ), белгілі бір жанр ретінде, Алтын ғасырда өзінің маңыздылығына қол жеткізді Нидерланд өнері (шамамен 1500 - 1600).
Хуан Санчес Котан, Аң құстарымен, көкөністермен және жемістермен натюрморт (1602), Музео-дель-Прадо Мадрид

A натюрморт (көпше: натюрморттар) Бұл өнер туындысы көбінесе бейнелейді жансыз табиғи заттар (тамақ, гүлдер, өлген жануарлар, өсімдіктер, тастар, раковиналар және т.б.) немесе әдеттегі заттар техногендік (көзілдірік, кітаптар, вазалар, зергерлік бұйымдар, монеталар, құбырлар және т.б.).[1]

Шығу тегімен Орта ғасыр және ежелгі Грек-рим өнер, натюрморттық кескіндеме нақты жанр және кәсіби мамандану ретінде пайда болды Батыс кескіндемесі 16 ғасырдың соңына қарай, содан бері маңызды болып қала берді. Натюрморттың бір артықшылығы суретшінің кескіндеме құрамындағы элементтердің орналасуымен тәжірибе жасауына үлкен еркіндік беруінде. Натюрморт белгілі бір жанр ретінде басталды Нидерланд кескіндемесі 16-17 ғасырлар және ағылшын термині натюрморт дат сөзінен шыққан стиллеван. Ерте Натюрморт суреттері, әсіресе 1700 жылға дейін, көбінесе бейнеленген заттарға қатысты діни және аллегориялық символиканы қамтыды. Кейінірек натюрморт туындылары табылған заттар, фотосуреттер, компьютерлік графика, сондай-ақ бейне және дыбыс.

Терминге өлген жануарларды, әсіресе аңдарды бейнелеу кіреді. Тірі адамдар қарастырылады жануарлар өнері, бірақ іс жүзінде олар көбінесе өлі модельдерден боялған. Өсімдіктер мен жануарларды пән ретінде пайдаланғандықтан, натюрморт категориясы зоологиялық және, әсіресе, ұқсастықтармен бөліседі ботаникалық иллюстрация. Алайда, бейнелеу немесе бейнелеу өнерімен жұмыс тек тақырыпты дұрыс суреттеуге арналмаған.

Натюрморт ең төменгі сатыда болды жанрлар иерархиясы, бірақ сатып алушылар арасында өте танымал болды. Тәуелсіз натюрморт тақырыбы сияқты, натюрморт кескіндеменің басқа түрлерін де көрнекті натюрморт элементтерімен, көбінесе символдық сипатта және «тіршілік кесектерін көбейту үшін көптеген натюрморт элементтеріне сүйенетін бейнелерді қамтиды.'".[2] The trompe-l'œil Көрерменді көріністі шынайы деп алдауды көздейтін кескіндеме - бұл жансыз және салыстырмалы түрде жалпақ заттарды көрсететін натюрморттың мамандандырылған түрі.[3]

Бұрынғы және даму

Натюрморт 2 ғасырдағы мозаикада, балықтар, құстар, құрма мен көкөністер Ватикан мұражай
Шыны ыдыс жемістер мен вазалар. Рим қабырғаға сурет салу Помпей (шамамен 70 жыл), Неаполь ұлттық археологиялық мұражайы, Неаполь, Италия

Натюрморттық кескіндеме көбінесе интерьерді безендіреді ежелгі Египет қабірлер. Онда бейнеленген азық-түлік заттары мен басқа заттар, ақыретте, марқұмның қолдануына қол жетімді болады деп сенген. Ежелгі грек ваза суреттері күнделікті заттар мен жануарларды бейнелеуде де үлкен шеберлікті көрсетеді. Пейраикос арқылы аталған Үлкен Плиний сияқты тірі қалу сияқты «төмен» панельдік суретші ретінде әшекей нұсқалары мен провинциялық қабырға суреттері Помпей: «шаштараздар, аяқ киім сататын орындар, есектер, жеуге болатын заттар және сол сияқтылар».[4]

Ұқсас натюрморт, қарапайым түрде әшекейленген, бірақ шынайы перспективада, сонымен қатар Рим қабырғаға салынған суреттер мен едендік мозаика Помпей, Геркуланеум және Villa Boscoreale, соның ішінде шыны ыдыс жемістерінің кейіннен таныс мотиві. Римдік байлардың үйлерінен табылған «эмблема» деп аталатын декоративті мозайкалар жоғарғы таптардың тамақтанатын ассортиментін көрсетті, сонымен қатар қонақжайлылықтың белгілері ретінде және жыл мезгілдері мен өмірді тойлау ретінде қызмет етті.[5]

XVI ғасырға тамақтар мен гүлдер қайтадан жыл мезгілдерінің және бес сезімнің символы ретінде пайда болады. Рим дәуірінен бастап бас сүйекті суреттерде өлім-жітімнің және жердегі сүйектердің белгісі ретінде пайдалану дәстүрі жиі кездесетін тіркестермен Omnia mors экват (Өлім бәрін тең етеді).[6] Мыналар ваниталар суреттер 1600 жылдардағы голландиялық суретшілерден бастап соңғы 400 жылдық өнер тарихында қайта түсіндірілді.[7]

Натюрморттық кескіндеменің шынайылығына халықтық баға байланысты ежелгі грек туралы аңыз Цукси және Паррасиус, олар бір кездері ең өміршең нысандарды, тарихтың алғашқы сипаттамаларын жасауға жарысқан деп айтылады trompe-l'œil кескіндеме.[8] Қалай Үлкен Плиний Ежелгі Рим дәуірінде жазылған, бірнеше ғасыр бұрын грек суретшілері өнер саласында дамыған портреттік кескіндеме, жанрлық кескіндеме және натюрморт. Ол ерекше атап өтті Пейраикос, «оның шеберлігі өте аз адамдар ғана ... Ол шаштараздар мен аяқ киім тігушілердің дүңгіршектерін, есектерді, көкөністерді және сол сияқтыларды боялған және сол себепті» арсыздардың кескіндемешісі «деп аталды; бірақ бұл жұмыстар толықтай олар көптеген басқа суретшілердің суреттерінен гөрі жоғары бағамен сатылды ».[9]

Орта ғасырлар мен алғашқы қайта өрлеу дәуірі

Ганс Мемлинг (1430–1494), Гүлдер вазасы (1480), Музео Тиссен-Борнемиза, Мадрид. Кейбір ғалымдардың пікірінше Гүлдер вазасы діни символизммен толтырылған.[10]

1300 жылға қарай, бастап Джотто және оның тәрбиеленушілері натюрморт кескіндемесі тұрмыстық заттарды бейнелейтін діни қабырға суреттерінде ойдан шығарылған тауашалар түрінде қайта жанданды.[11] Арқылы Орта ғасыр және Ренессанс Батыс өнеріндегі натюрморт негізінен христиандардың діни тақырыптарына қосымша болып қала берді және діни және аллегориялық мағынаға ие болды. Бұл, әсіресе, егжей-тегжейлі оптикалық реализм мен символизмге әуестену олардың суреттерінің жалпы хабарламасына үлкен назар аударуға мәжбүр еткен солтүстік еуропалық суретшілердің жұмыстарына қатысты болды.[12] Суретшілер ұнайды Ян ван Эйк бөлігі ретінде натюрморт элементтерін жиі қолданады иконографиялық бағдарлама.

Кейінгі орта ғасырларда натюрморт элементтерін, көбінесе гүлдерді, сонымен қатар жануарларды, кейде жансыз заттарды шекараларында нақтылық күшейе түсті. жарықтандырылған қолжазбалар, үлкен кескіндердің суретшілері қолданған модельдер мен техникалық жетістіктерді дамыту. Қолжазбаларға миниатюралар жасаушы суретшілер мен кескіндеме панноларының арасында, әсіресе, сурет салушылар арасында бір-бірімен қабаттасу болды Ертедегі голландиялық кескіндеме. The Екатерина Кливтің сағаттары, мүмкін шығарылған Утрехт шамамен 1440 жыл - бұл трендтің көрнекті мысалдарының бірі, шекаралары белгілі бір жерде мәтінді немесе негізгі бейнені толықтыру үшін таңдалған объектілердің, соның ішінде монеталар мен балық аулау торларының ерекшеліктері бар. Ғасырдың соңында фламанд шеберханалары шекара элементтерінің натурализмін одан әрі дамыта түсті. Готикалық миллефлер гобелендер өсімдіктер мен жануарларды дәл бейнелеуге жалпы қызығушылықтың артуының тағы бір мысалы. Жиынтығы Ханым мен жалғыз мүйіз бұл Парижде 1500-ге жуық жасалынған, содан кейін тоқылған ең танымал мысал Фландрия.

Дамуы майлы сурет техника Ян ван Эйк және басқа солтүстік еуропалық суретшілер майлы түстердің баяу кептіру, араластыру және қабаттасу қасиеттерінің арқасында күнделікті заттарды осы гиперреалистік бағытта бояуға мүмкіндік берді.[13] Діни мағынадан алғашқылардың бірі болды Леонардо да Винчи, кім жасады акварель жемісті зерттеу (1495 ж. шамасында) табиғатты мазасыздандыру шеңберінде және Альбрехт Дюрер ол сонымен қатар флора мен фаунаның түрлі-түсті суреттерін жасады.[14]

Петрус Христос 'зергерге келін мен күйеу жігіттің портреті - діни және зайырлы мазмұнды бейнелейтін өтпелі натюрморттың типтік мысалы. Хабарламада негізінен аллегориялық болғанымен, ерлі-зайыптылардың фигуралары шынайы және көрсетілген заттар (монеталар, ыдыстар және т.б.) дәл боялған, бірақ зергер іс жүзінде Әулие Элигий мен бейнелі нысандарды бейнелейді. Кескіндеменің тағы бір ұқсас түрі - бұл отбасылық портрет, ол фигураларды тағамдар кестесімен үйлестіреді, бұл адамдардың субъектілерінің тақуалығын және олардың Құдайдың көптігі үшін алғысын білдіреді.[15] Шамамен осы уақыт аралығында жеке фидялық картиналардың қақпақтарының сыртынан фигуралармен ажырасқан (бірақ аллегориялық мағынасы жоқ) қарапайым натюрморттық бейнелер түсіріле бастады.[9] Автономды натюрмортқа тағы бір қадам - ​​бұл 1475 жылы зайырлы портреттердің артындағы вазаларға символикалық гүлдер салу.[16] Якопо де 'Барбари онымен бірге бір қадам алға кетті Кекілік пен тіреуішпен натюрморт (1504), ең алғашқы қол қойылған және даталанған trompe-l'œil минималды діни мазмұнды қамтитын натюрморт суреттері.[17]

Кейінірек Ренессанс

Йоахим Букелаер (1533–1575), Ас үй сахнасы, бірге Иса Марта мен Мәриямның үйінде фонда (1566), 171 × 250 см (67,3 × 98,4 дюйм).

XVI ғасыр

1600 жылдан кейінгі натюрморттардың көпшілігі салыстырмалы түрде кішігірім картиналар болғанымен, жанр дамуындағы шешуші кезең дәстүрге айналды, көбіне орталық Антверпен, «монументальды натюрморттың» суреттері, олар фигуралармен және жиі жануарлармен бірге натюрморт материалының үлкен таралуын қамтыды. Бұл әзірлеу болды Питер Аэрцен, кімнің Садақа беретін қасиетті отбасы бар ет дүкені (1551, қазір Уппсала ) түрін әлі күнге дейін таң қалдыратын кескіндемен таныстырды. Тағы бір мысал - Аэрценнің жиенінің «Қасап дүкені» Йоахим Букелаер (1568), алдыңғы қатарда үстемдік етуші шикі еттерді шынайы суреттей отырып, фондық көрініс маскүнемдік пен лехерия қаупін білдіреді. Питер Аэрцен және оның немере інісі Джоахим Букелаер жасаған өте үлкен ас үйдің немесе базар сахнасының түрі, әдетте, ас үй ыдыс-аяқтарының натюрморты мен фламанддық ас үй қызметшілерінің көптігін бейнелейді. Кішкентай діни сахнаны көбінесе қашықтықта жасауға болады немесе мысалы Төрт мезгіл тақырыпты көтеру үшін қосылады. Мұндай ауқымды натюрморт фламандтық кескіндемеде солтүстік пен оңтүстік бөлінгеннен кейін дами берді, бірақ голланд кескіндемесінде сирек кездеседі, дегенмен бұл дәстүрдегі басқа туындылар «көңілді компания «түрі жанрлық кескіндеме.[18]

Біртіндеп діни мазмұн мазмұны мен кескіндеменің осы түріне орналасуы бойынша азаяды, бірақ адамгершілік сабақтары ішкі контекст ретінде жалғасады.[19] Итальяндық стильдегі салыстырмалы түрде аз шығармалардың бірі, Аннибале Каррачи сол тақырыпты 1583 жылы емдеу, Қасап дүкені, осы кезеңдегі басқа «ас үй мен нарық» натюрморт суреттері сияқты моральдық хабарламаларды алып тастай бастайды.[20] Винченцо Кампи 1570 жылдары Италияға Антверпен стилін енгізген шығар. Дәстүр келесі ғасырда жалғасын тапты, бірнеше туындылары бар Рубенс сияқты мамандандырылған шеберлерге натюрморт пен жануарлар элементтерін қосалқы келісімшартқа отырғызған Франс Снайдерс және оның оқушысы Jan Fyt. XVI ғасырдың екінші жартысына қарай автономды натюрморт дамыды.[21]

XVI ғасырда табиғат әлеміне деген қызығушылықтың жарылуы және Жаңа Әлем мен Азияның ашылуын жазатын мол ботаникалық энциклопедиялар құрылды. Бұл сонымен қатар ғылыми иллюстрацияның басталуына және үлгілерді жіктеуге түрткі болды. Табиғи нысандар кез-келген діни немесе мифологиялық бірлестіктерден бөлек жеке зерттеу объектілері ретінде бағалана бастады. Шөптерді емдеудің алғашқы ғылымы осы кезде де басталды, бұл жаңа білімді практикалық кеңейту болды. Сонымен қатар, ауқатты меценаттар жануарлар мен минералдардың үлгілерін жинап, кең көлемде жасай бастады қызықтыратын шкафтар. Бұл үлгілер шынайылық пен жаңалықты іздеген суретшілерге үлгі болды. Қабықшалар, жәндіктер, экзотикалық жемістер мен гүлдер жиналып, сатыла бастады, және сияқты жаңа өсімдіктер қызғалдақ (Еуропаға Түркиядан әкелінген), натюрморттық суреттерде атап өтілді.[22]

Бау-бақша жарылысы Еуропада кеңінен қызығушылық туғызды және суретші мыңдаған Натюрморт картиналарын жасау үшін капиталдандырды. Кейбір аймақтар мен соттардың ерекше мүдделері болды. Цитрусты бейнелеу, мысалы, ерекше құмарлық болды Медичи Флоренциядағы сот, Италия.[23] Табиғи үлгілердің бұл үлкен диффузиясы және бүкіл Еуропада табиғи иллюстрацияға деген қызығушылықтың артуы 1600 ж.ж. қазіргі заманғы натюрморттық картиналарды бір мезгілде жасауға әкелді.[24][25]

Ғасыр басында испан суретшісі Хуан Санчес Котан 1603 жылы монастырьға кірмес бұрын, испандық натюрмортты көкөністердің тыныш суреттерімен бастады, содан кейін ол діни тақырыпта сурет салды.

XVI ғасырдағы картиналар

XVII ғасыр

Якопо да Эмполи (Жакопо Чименти), Натюрморт (шамамен 1625)

Сияқты 17 ғасырдың басындағы көрнекті академиктер Андреа Сакки, мұны сезінді жанр және натюрморт кескіндемеде «гравиталар» керемет деп саналмады. 1667 жылғы ықпалды тұжырымдама Андре Фелибиен, тарихшы, сәулетші және француз классицизмінің теоретигі теориясының классикалық тұжырымы болды жанрлар иерархиясы 18 ғасырда:

Celui qui fait parfaitement des païsages est au-dessus d'un autre qui ne fait que des des fruit, des fleurs ou des coquilles. Celui qui peint des animaux vivants плюс болжамды кезек күттірмейді, өйткені сіз қайтыс боласыз және оларды өлтіруді ұнатасыз; & Диу сюр-ла-Терредегі фигура мен фигура, сіз белгілі бір ауессиді күтіп тұрсыз, әйтпесе Диу перигенттік фигуралар үшін ең жақсы бағаға ие болады, сонымен қатар, әшекейлерге де өте жақсы ...[26]

Мінсіз пейзаждар шығаратын адам тек жемістер, гүлдер немесе теңіз өнімдерін өндіретін басқадан жоғары. Тірі жануарларды бейнелейтін адам өлі заттарды тек қозғалыссыз бейнелейтіндерге қарағанда анағұрлым жоғары бағаланады, ал адам жердегі Құдайдың ең кемелді жұмысы болғандықтан, адам фигураларын бейнелеуде Құдайға еліктейтін адамға айналатыны сөзсіз басқаларға қарағанда әлдеқайда жақсы ... ».

Нидерланд және фламанд кескіндемесі

Питер Клез (1597–1660), Музыкалық аспаптармен натюрморт (1623)

Натюрморт жеке категория ретінде дамыды Төмен елдер XVI ғасырдың соңғы ширегінде.[27] Ағылшын термині натюрморт -дан туындайды Голланд сөз стиллеван ал роман тілдерінде (грек, поляк, орыс және түрік тілдерінде) терминдер мағынасы қолданылады өлі табиғат. 15 ғасыр Ертедегі голландиялық кескіндеме екеуінде де жоғары иллюзионистік техниканы дамытты панельдік кескіндеме және жарықтандырылған қолжазбалар, мұнда шекараларда гүлдер, жәндіктер және осыған ұқсас шығармада жиі бейнеленген Екатерина Кливтің сағаттары, объектілердің алуан түрлілігі. Жарықтандырылған қолжазба баспа арқылы ығыстырылған кезде, дәл сол дағдылар кейінірек ғылыми ботаникалық иллюстрацияға енгізілді; Төмен елдер Еуропаны екеуінде де басқарды ботаника және оны бейнелеу. Фламанд суретшісі Джорис Хеофнагель (1542–1601) жасалған акварель және гуашь гүлдер мен басқа да натюрморт суреттері Император Рудольф II және көптеген кітаптар үшін ойып салынған иллюстрациялар болды (көбінесе қолмен боялған), мысалы Ганс Коллаерт Келіңіздер Флорилегия, жариялаған Плантин 1600 жылы.[28]

Майларға салынған 1600-ге жуық гүлдер суреттері жындыға айналды; Карел ван Мандер кейбір жұмыстарды өзі салған, ал басқаларын жазады Солтүстік манерист сияқты суретшілер Корнелис ван Харлем сондай-ақ жасады. Олардың тірі қалған гүл бөліктері белгілі емес, бірақ көптеген жетекші мамандар аман қалады, Үлкен Ян Брюгель және Ambrosius Bosschaert, екеуі де Оңтүстік Нидерландыда белсенді.[29]

Солтүстіктегі суретшілер діни иконографияны жасау үшін шектеулі мүмкіндікті тапты, ал олар бұрыннан бері негізгі құрал болды - діни тақырыптардың кескіндеріне тыйым салынған Голландиялық реформацияланған протестанттық шіркеу - егжей-тегжейлі реализм мен жасырын рәміздердің жалғасатын солтүстік дәстүрі Нидерландыдағы шіркеу мен мемлекетті алмастыратын өсіп келе жатқан голландтық орта таптарға жүгінді. Бұған бау-бақша өсіруге арналған голландиялық мания, әсіресе қызғалдақ қосылды. Гүлдердің бұл екі көзқарасы - эстетикалық нысандар және діни рәміздер ретінде - бірігіп, натюрморттың осы түріне өте күшті нарық құрды.[30] Натюрморт, көптеген голландиялық өнер туындылары сияқты, әдетте ашық базарларда немесе дилерлерде немесе олардың студияларында суретшілерде сатылды және сирек тапсырыс берді; сондықтан суретшілер әдетте тақырып пен композицияны таңдайтын.[31] Натюрморттық кескіндеменің бұл түрі өте танымал болғаны соншалық, голландиялық гүлмен кескіндеменің көптеген техникасы 1740 трактатында кодталған Groot Schilderboeck Жерар де Лайресстің түсі, аранжировкасы, қылқаламмен жұмыс, үлгілерді дайындау, үйлесімділік, композиция, перспектива және т.б. туралы кең кеңестер берген.[32]

Гүлдердің символикасы алғашқы христиан күндерінен бері дамып келеді. Ең көп таралған гүлдер мен олардың символдық мағыналарына мыналар жатады: раушан (Бикеш Мария, өткінші, Венера, махаббат); лалагүл (Бикеш Мәриям, қыздық, әйел төсі, ақыл тазалығы немесе әділеттілік); қызғалдақ (көрнектілік, тектілік); күнбағыс (адалдық, илаһи сүйіспеншілік, берілгендік); күлгін (қарапайымдылық, резерв, кішіпейілділік); колумбин (меланхолия); көкнәр (күш, ұйқы, өлім). Ал жәндіктерге келетін болсақ, көбелек трансформация мен қайта тірілуді білдіреді, ал инелік өткірлік пен құмырсқалардың еңбекқорлығы мен егін жинауға деген назарын білдіреді.[33]

Фламанд және голланд суретшілері де таралып, ежелгі грек натюрморт дәстүрін қайта жандандырды trompe-l'œil, әсіресе табиғатқа еліктеу немесе мимезисдеп атады bedriegertje («кішкентай алдау»).[8] Натюрморттың осы түрлерінен басқа, голланд суретшілері «ас үй және базар» картиналарын, таңғы асты және тамақ үстеліне арналған натюрмортты, ваниталық суреттерді және аллегориялық коллекциялық суреттерді анықтап, бөлек жасады.[34]

Католик дінінде Оңтүстік Нидерланды гирляндалық картиналар жанры дамыды. Шамамен 1607–1608 жж., Антверпен суретшілері Үлкен Ян Брюгель және Хендрик ван Бален Натюрморт гүл шоқтарымен қоршалған кескіннен тұратын суреттерді (әдетте арнау) жасай бастады. Суреттер екі маманның: натюрморт пен мүсіншінің ынтымақтастығы болды. Даниэль Сегерс жанрды одан әрі дамытты. Бастапқыда арнау функциясын орындайтын гирляндтық суреттер өте танымал болды және үйлерді безендіру ретінде кеңінен қолданылды.[35]

Натюрморттың ерекше жанры деп аталған pronkstilleven (Нидерланды «сәнді натюрморт»). Бұл сәнді натюрморт кескіндемесі 1640 жылдары дамыды Антверпен сияқты фламанд суретшілері Франс Снайдерс және Адриан ван Утрехт. Олар заттардың, жемістердің, гүлдердің және өлі аңдардың, әрине, көбінесе тірі адамдармен және жануарлармен бірге бейнелеу арқылы молшылыққа баса назар аударатын натюрморттар салған. Көп ұзамай стильді суретшілер қабылдады Нидерланды Республикасы.[36]

Бұл кезеңде әсіресе танымал болды ваниталар жемістер мен гүлдердің сәнді композициялары, кітаптар, статуэткалар, вазалар, монеталар, зергерлік бұйымдар, суреттер, музыкалық және ғылыми аспаптар, әскери айырым белгілері, жұқа күміс пен хрусталь суреттер өмірдің мәңгілік еместігін бейнелейтін еске салулармен сүйемелденді. Сонымен қатар, бас сүйек, ан сағат сағаты немесе қалта сағаты, шам жанып тұрған немесе парақтары айналған кітап, сенсорлық ләззаттың уақытшылдығы туралы моральдық хабарлама бола алады. Көбіне жемістер мен гүлдердің кейбір бөліктері сол нүктеге назар аудару үшін бұзыла бастаған немесе сөне бастаған көрінеді.

Натюрморттың тағы бір түрі, ретінде белгілі ontbijtjes немесе «таңертеңгілік суреттер» жоғары сынып ұнататын дәмді тағамдардың сөзбе-сөз презентациясын және ашкөздіктен аулақ болу үшін діни ескертуді білдіреді.[37] Шамамен 1650 жылы Самуэл ван Хугстратен қабырға сөрелеріндегі алғашқы суреттердің бірін салған, trompe-l'œil 19-ғасырда АҚШ-та өте танымал натюрморттың түрі, қабырға тақтасына байланған, байланған немесе басқа тәсілмен бекітілген заттарды бейнелейтін натюрморт суреттері.[38] Тағы бір өзгеріс болды trompe-l'œil Натюрморт белгілі бір кәсіпке байланысты нысандарды бейнелеген, мысалы, Корнелис Норбертус Гисбрехттің «Жеміс-жидек кескіндемелі кескіндеме» картинасында, суретші қолөнерінің барлық құралдары бейнеленген.[39] Сондай-ақ, 17 ғасырдың бірінші жартысында «бес сезім», «төрт континент» немесе «төрт мезгіл» сияқты аллегориялық формадағы үлкен ассортименттегі кескіндеме, айналасында құдай немесе аллегориялық фигураны бейнелеу танымал болды. тиісті табиғи және техногендік объектілермен.[40] Ваниталар суреттерінің және натюрморттың осы басқа түрлерінің танымалдығы көп ұзамай Голландиядан бастап кең тарады Фландрия және Германия, сондай-ақ Испания[41] және Франция.

Нидерландтық натюрморттар өндірісі өте зор болды және олар өте кең экспортталды, әсіресе солтүстік Еуропаға; Британия өзін өзі өндіре алмады. Неміс натюрморты голландтық модельдерді мұқият қадағалады; Георгий Флегель фигураларсыз таза натюрморттың ізашары болды және егжей-тегжейлі заттарды шкафтарға, шкафтарға және витриналарға орналастырып, бір мезгілде бірнеше көріністер шығарудың композициялық жаңалығын жасады.[42]

Голланд, фламанд, неміс және француз суреттері

Оңтүстік Еуропа

Диего Веласкес, Кемпір жұмыртқа қуыруда (1618), (Шотландияның ұлттық галереясы ), алғашқы мысалдарының бірі болып табылады бодегон.[43]

Жылы Испан өнері, а бодегон көбінесе қарапайым тас тақтаға орналастырылған тамақ, ойын және сусын сияқты тағамдар бейнеленген натюрморт кескіндемесі, сонымен қатар бір немесе бірнеше фигуралармен, бірақ өмірде маңызды элементтері бар ас үйге немесе таверна. Бастап Барокко кезеңінде мұндай картиналар 17 ғасырдың екінші ширегінде Испанияда танымал болды. Натюрморттық сурет салу дәстүрі басталғанға ұқсайды және замандасқа әлдеқайда танымал болды Төмен елдер, бүгін Бельгия және Нидерланды (содан кейін фламанд және голланд суретшілері), бұл бұрынғыдай емес, оңтүстік Еуропада. Солтүстік натюрморттар көптеген кіші жанрлар болған; The таңғы ас арқылы толықтырылды trompe-l'œil, гүл шоғы, және ваниталар.

Испанияда мұндай түрдегі меценаттар әлдеқайда аз болды, бірақ түрі таңғы ас үстелге қойылған бірнеше тағамдар мен ыдыс-аяқтармен танымал болды. Испаниядағы натюрморттық кескіндеме, деп те аталады бодегондар, қатал болды. Ол голландтық натюрморттан ерекшеленді, онда көбінесе сәнді және сәнді мата немесе әйнек заттармен қоршалған бай банкеттер болды. Испан картиналарындағы ойын көбінесе теріні күткен қарапайым өлген жануарлар болып табылады. Жемістер мен көкөністер пісірілмеген. Өңдері күңгірт немесе қарапайым ағаш геометриялық блоктар, көбінесе сюрреалистік ауа жасайды. Нидерландтықтардың да, испандықтардың да өмірлерінде моральдық мақсат көп болса да, кейбіреулері кейбір испан үстірттерінің бұлыңғырлығына ұқсас тапқан қатаңдық, голландиялық натюрморт суреттерінің сезімтал ләззаттарын, шындығын және сән-салтанатын жоққа шығарады.[44]

Франциско де Зурбаран, Бодегон немесе Қыш құмыраларымен натюрморт (1636), Музео-дель-Прадо, Мадрид
Josefa de Ayala (Josefa de Óbidos), Натюрморт (шамамен 1679), Сантарем, Муниципалдық кітапхана

Итальяндық натюрморттық сурет болса да (итальян тілінде осылай аталады) natura morta, «өлі табиғат») танымал бола бастады, ол тарихи, діни және мифтік тақырыптардың «үлкен мәнерімен» кескіндемеден гөрі тарихи аз құрметке ие болды. Екінші жағынан, сәтті итальяндық натюрморт суретшілері өз уақытында көптеген қамқорлықты тапты.[45] Сонымен қатар, әйелдер суретшілері, олар аз болғанымен, әдетте натюрмортты таңдайтын немесе оған шектеу қоятын; Джованна Гарзони, Лаура Бернаскони, Мария Тереза ​​ван Тилен, және Феде Гализия көрнекті мысалдар болып табылады.

Көптеген басқа жанрдағы итальяндық суретшілер сонымен қатар натюрморт суреттерін жасады. Соның ішінде, Каравагджо өзінің натурализмнің әсерлі формасын натюрмортқа қолданды. Оның Жемістер себеті (шамамен 1595–1600) - бұл таза натюрморттың көзге дәл келтірілген және қойылған алғашқы мысалдарының бірі.[46] Бұл кескін символикалық болмаса да, Кардиналға тиесілі болды Федерико Борромео және діни және эстетикалық себептермен бағаланған болуы мүмкін. Ян Брюгель оның боялған Үлкен Милан гүл шоғы (1606) кардинал үшін, сондай-ақ оны 'fatta tutti del natturel' (бәрін табиғаттан жасады) деп суреттеді деп, қосымша күш үшін қосымша ақы алды.[47] Бұл кардинал коллекциясындағы көптеген натюрморттық суреттердің қатарына кірді, оның кюриос үлкен коллекциясынан басқа. Итальяндық натюрморт арасында Бернардо Строзци Келіңіздер Аспаз бұл «аспаз сахнасы» голландтық тәсілмен, ол аспазшының да, ол дайындап жатқан аң құстарының да толық портреті.[48] Осыған ұқсас, Рембрандтың сирек кездесетін натюрморт суреттерінің бірі, Өлі павлиндермен кішкентай қыз ұқсас симпатикалық әйел портретін аң құстарының бейнелерімен үйлестіреді.[49]

Католиктік Италия мен Испанияда ваниталарға арналған таза сурет сирек кездесетін, ал натюрморт мамандары өте аз болған. Оңтүстік Еуропада Каравагджоның жұмсақ натурализмі көп қолданылады және солтүстік еуропалық стильдермен салыстырғанда гиперреализмге аз көңіл бөлінеді.[50] Францияда натюрморт суретшілері (табиғат суы) солтүстік және оңтүстік мектептердің ықпалында болды, олар Нидерландтың ваниталық суреттерінен және Испанияның қосалқы құрылымдарынан қарыз алды.[51]

Италия галереясы

ХVІІІ ғасыр

Луис Мелендес (1716–1780), Алма, жүзім, қауын, нан, құмыра және бөтелкелермен натюрморт

XVIII ғасырда XVII ғасырдың формулалары нақтыланып, өндіріс деңгейі төмендеді. Ішінде Рококо гүлдермен безендіру стилі анағұрлым кең таралды фарфор, тұсқағаз, маталар мен ағаштан жасалған жиһаздар, сондықтан сатып алушылар өздерінің картиналарында контрастын суреттерге ие болуды жөн көрді. Бір өзгеріс француз суретшілерінің жаңа құлшынысы болды, олар қазір ең танымал суретшілердің үлкен үлесін құрайды, ал ағылшындар импортқа қанағаттанды. Жан-Батист Шарден тағамдар мен заттардың кішігірім және қарапайым жиынтықтарын голландиялық Алтын ғасыр шеберлеріне салынған және 19 ғасырдағы композицияларға өте әсерлі болатын өте нәзік стильде боялған. Өлі ойын тақырыптары, әсіресе аң аулауға арналған бөлмелер үшін танымал бола берді; көптеген мамандар тірі жануарлар тақырыбын да салған. Жан-Батист Оудри жүн мен қауырсын текстураларын қарапайым өңдермен, көбінесе әкпен жуылған шошқа қабырғасының қарапайым ақ түсімен біріктіретін керемет бейнелер, бұл оларды жақсы жаққа көрсетті.

18-ші ғасырға дейін көптеген жағдайларда натюрморт суреттерінің діни және аллегориялық коннотациясы алынып тасталды, ал асхана үстеліндегі суреттер күнделікті тағамдарды көрсететін түрлі-түсті және формадағы есептелген суреттерге айналды. Француз ақсүйектері суретшілерді өздерінің дастарқан үстелін көркейтетін кең және экстравагант натюрморттардың суреттерін салуға жұмылдырды, сонымен қатар олардың голландиялық предшественниктерінің моральдық ваниталық хабарламаларынсыз. The Рококо өнерге деген сүйіспеншілік Франциядағы ризашылықтың жоғарылауына әкелді trompe-l'œil (Французша: «көзді алдау») кескіндеме. Жан-Батист Шарден Натюрморттық суреттер голландтық нақтылықтан жұмсақ гармонияға дейінгі әр түрлі техниканы қолданады.[52]

Негізгі бөлігі Энн Валлайер-Костер Жұмысы натюрморт тіліне арналды, өйткені ол ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда дамыды.[53] Осы ғасырларда натюрморт жанры иерархиялық баспалдаққа ең төмен орналастырылды. Валлайер-Костердің суреттері олардың тартымдылығына әкелетін тәсілі болды. Бұл «оның композицияларының батыл, декоративті сызықтары, оның түстерінің байлығы және имитацияланған текстурасы, және табиғи және жасанды нысандардың алуан түрін бейнелеуде қол жеткізген иллюзионизмнің ерліктері» болды.[53] бұл корольдік академия мен оның картиналарын сатып алған көптеген коллекционерлердің назарын аударды. Бұл өнер мен табиғаттың өзара әрекеттесуі өте кең таралған Голланд, Фламанд және француз натюрморты.[53] Оның жұмысы айқын әсерін ашады Жан-Батист-Симеон Шарден 17 ғасырдағы голландық шеберлер сияқты, олардың жұмыстары әлдеқайда жоғары бағаланған, бірақ Валяер-Костердің стилін басқа натюрморт суретшілерімен ерекшелендіретін нәрсе - оның бейнелік иллюзионизмді сәндік композициялық құрылымдармен біріктірудің ерекше тәсілі.[53][54]

ХVІІІ ғасырдың аяғы мен құлауы Француз монархиясы Валлайер-Костердің натюрморт дәуіріндегі есіктерді жауып, оларды өзінің жаңа стильдегі гүлдер үшін ашты.[55] Бұл оның мансабындағы және ол не үшін танымал болғандығы туралы айтылды. Сонымен қатар, гүлдермен салынған картиналар оның мансабы үшін пайдасыз болды деген пікірлер де айтылды. Соған қарамастан, бұл жинақта май, акварель және гуашь.[55]

Он тоғызыншы ғасыр

Еуропалық академиялардың өсуімен, ең бастысы Académie française ішінде орталық рөл атқарды Академиялық өнер, натюрморт қолайсыздықтан түсе бастады. Академиялар «туралы ілімді оқыдыЖанрлар иерархиясы «(немесе» тақырыптық иерархия «), ол кескіндеменің суретін салады көркемдік еңбегі негізінен оның тақырыбына негізделді. Академиялық жүйеде кескіндеменің жоғарғы формасы суреттерден тұрды тарихи, Библиялық немесе мифологиялық маңызы бар, натюрморт субъектілері көркем танудың ең төменгі деңгейіне ауыстырылды. Натюрмортты табиғатты дәріптеу үшін пайдаланудың орнына, кейбір суретшілер, мысалы Джон Констабл және Камилл Коро, осы мақсат үшін пейзаждарды таңдады.

Қашан Неоклассицизм 1830 жылдарға қарай құлдырай бастады, жанрлық және портреттік кескіндеме реалистік және романтикалық көркем революциялардың басты назарына айналды. Сол кезеңдегі көптеген ұлы суретшілер натюрмортты өз жұмысына қосқан. Натюрморт суреттері Франциско Гойя, Гюстав Курбет, және Евгений Делакруа күшті эмоционалды ағынды жеткізіңіз, дәлдікке аз көңіл бөлесіз және көңіл-күйге көбірек қызығасыз.[56] Өмір сүрудің бұрынғы тақырыптарына сәйкес болса да Шарден, Эдуард Мане Натюрморттық кескіндемелер қатты тоналды және айқын импрессионистік бағытта. Анри Фантин-Латур дәстүрлі техниканы қолдана отырып, өзінің әсем гүлдер суреттерімен танымал болды және коллекционерлер үшін тек қана натюрморт кескіндемесімен өмір сүрді.[57]

Алайда, бұл Еуропадағы академиялық иерархияның соңғы құлдырауына және көтерілуіне дейін болған жоқ Импрессионистік және Постимпрессионист суретшілер, бұл техника мен түстердің үйлесімділігі тақырыпты жеңіп алды, және натюрмортты суретшілер қайтадан қызықтырды. Оның алғашқы натюрмортында, Клод Моне Фантин-Латурдың әсерін көрсетеді, бірақ алғашқылардың бірі болып табылады қара фон дәстүрін бұзған Пьер-Огюст Ренуар ішінен де бас тартады Букетпен және желдеткішпен Натюрморт (1871), оның ашық қызғылт сары фоны бар. Импрессионистік натюрмортта аллегориялық және мифологиялық мазмұн мүлдем жоқ, сонымен қатар мұқият егжей-тегжейлі жұмыс. Импрессионистер оның орнына кең, қылқалам штрихтарын, тональды мәндерді және түстерді орналастыру тәжірибелеріне назар аударды. Импрессионистер мен постимпрессионистер табиғаттың түрлі-түсті схемаларымен шабыттанды, бірақ табиғатты өздерінің түс үйлесімділіктерімен қайта түсіндірді, бұл кейде таңқаларлықтай табиғи емес болып шықты. Гоген айтқандай, «түстердің өзіндік мағыналары бар».[58] Перспективадағы вариациялар, мысалы, тығыз кесу және жоғары бұрыштарды пайдалану сияқты қолданылады Стендте көрсетілген жеміс арқылы Гюстав Кайллебот, сол кезде «құстардың көзімен жемістердің көрінісі» ретінде мазақ болған сурет.[59]

Винсент ван Гог «Күнбағыс» картиналары - бұл 19-ғасырдағы ең танымал натюрморт суреттері. Натюрморт тарихына есте қаларлық үлес қосу үшін Ван Гог көбінесе сары және тегіс реңктерді пайдаланады. Оның Сурет тақтасымен натюрморт (1889) - бұл Ван Гогтың жеке өмірінің көптеген заттары, оның түтігі, қарапайым тамағы (пияз), шабыттандыратын кітап және інісінің хатын бейнелейтін натюрморт түріндегі автопортреті. оның бейнесі жоқ, оның үстелі. Ол сондай-ақ ванитас кескіндемесінің өзіндік нұсқасын салған Ашық Киелі кітап, шам және кітаппен натюрморт (1885).[58]

Революциялық уақытта АҚШ-та шетелде білім алған американдық суретшілер американдық портреттік кескіндеме мен натюрмортқа еуропалық стильдерді қолданды. Чарльз Уилсон Пил американдық көрнекті суретшілердің отбасын құрды және американдық өнер қауымдастығының жетекші көшбасшысы ретінде суретшілерді даярлау қоғамын, сондай-ақ әйгілі табиғи қызығушылық мұражайын құрды. Оның ұлы Рафаэль Пил ол ерте американдық натюрморт суретшілер тобының бірі болды, оған да кірді Джон Френсис, Чарльз Берд Кинг және Джон Джонстон.[60] 19 ғасырдың екінші жартысына қарай, Мартин Джонсон Хид тіршілік ету ортасының немесе биотоптық суреттің американдық нұсқасын ұсынды, ол гүлдер мен құстарды имитацияланған ашық ортаға орналастырды.[61] Американдық trompe-l'œil картиналар да осы кезеңде өркендеді, жасаған Джон Хаберле, Уильям Майкл Харнетт, және Джон Фредерик Пето. Пето ностальгиялық қабырға сөрелерінде сурет салуға маманданған, ал Харнетт өзінің американдық өмірді бейнелейтін мерекелерінде гиперреализмнің ең жоғарғы деңгейіне таныс заттар арқылы жеткен.[62]

ХІХ ғасырдағы картиналар

ХХ ғасыр

The first four decades of the 20th century formed an exceptional period of artistic ferment and revolution. Avant-garde movements rapidly evolved and overlapped in a march towards nonfigurative, total abstraction. The still life, as well as other representational art, continued to evolve and adjust until mid-century when total abstraction, as exemplified by Джексон Поллок 's drip paintings, eliminated all recognizable content.

The century began with several trends taking hold in art. 1901 жылы, Пол Гоген боялған Күнбағыспен Натюрморт, his homage to his friend Van Gogh who had died eleven years earlier. Ретінде белгілі топ Les Nabis, оның ішінде Пьер Боннард және Эдуард Вуйлярд, took up Gauguin's harmonic theories and added elements inspired by Japanese woodcuts to their still-life paintings. Француз суретшісі Одилон Редон also painted notable still life during this period, especially flowers.[63]

Анри Матиссе reduced the rendering of still-life objects even further to little more than bold, flat outlines filled with bright colours. He also simplified perspective and introducing multi-colour backgrounds.[64] In some of his still-life paintings, such as Still Life with Eggplants, his table of objects is nearly lost amidst the other colourful patterns filling the rest of the room.[65] Басқа көрсеткіштер Фовизм, сияқты Морис де Вламинк және Андре Дерейн, further explored pure colour and abstraction in their still life.

Пол Сезанн found in still life the perfect vehicle for his revolutionary explorations in geometric spatial organization. For Cézanne, still life was a primary means of taking painting away from an illustrative or mimetic function to one demonstrating independently the elements of colour, form, and line, a major step towards Реферат өнері. Additionally, Cézanne's experiments can be seen as leading directly to the development of Кубист still life in the early 20th century.[66]

Adapting Cézanne's shifting of planes and axes, the Cubists subdued the colour palette of the Фаув and focused instead on deconstructing objects into pure geometrical forms and planes. Between 1910 and 1920, Cubist artists like Пабло Пикассо, Джордж Брак, және Хуан Грис painted many still-life compositions, often including musical instruments, bringing still life to the forefront of artistic innovation, almost for the first time. Still life was also the subject matter in the first Synthetic Cubist коллаж works, such as Picasso's oval "Still Life with Chair Caning" (1912). In these works, still-life objects overlap and intermingle barely maintaining identifiable two-dimensional forms, losing individual surface texture, and merging into the background—achieving goals nearly opposite to those of traditional still life.[67] Фернанд Легер 's still life introduced the use of abundant white space and coloured, sharply defined, overlapping geometrical shapes to produce a more mechanical effect.[68]

Rejecting the flattening of space by Cubists, Марсель Дючам және басқа мүшелері Дада movement, went in a radically different direction, creating 3-D "ready-made" still-life sculptures. As part of restoring some symbolic meaning to still life, the Футуристер және Сюрреалистер placed recognizable still-life objects in their dreamscapes. Жылы Джоан Миро 's still-life paintings, objects appear weightless and float in lightly suggested two-dimensional space, and even mountains are drawn as simple lines.[66] Италияда осы уақыт ішінде Джорджио Моранди was the foremost still-life painter, exploring a wide variety of approaches to depicting everyday bottles and kitchen implements.[69] Нидерланд суретшісі М.С.Эшер, best known for his detailed yet ambiguous graphics, created Still life and Street (1937), his updated version of the traditional Dutch table still life.[70] Англияда Элиот Ходжкин пайдаланып отырды температура for his highly detailed still-life paintings.

When 20th-century American artists became aware of European Модернизм, they began to interpret still-life subjects with a combination of Американдық реализм and Cubist-derived abstraction. Typical of the American still-life works of this period are the paintings of Джорджия О'Кифф, Стюарт Дэвис, және Marsden Hartley, and the photographs of Эдвард Уэстон. O'Keeffe's ultra-closeup flower paintings reveal both the physical structure and the emotional subtext of petals and leaves in an unprecedented manner.

In Mexico, starting in the 1930s, Фрида Кало and other artists created their own brand of Surrealism, featuring native foods and cultural motifs in their still-life paintings.[71]

Starting in the 1930s, дерексіз экспрессионизм severely reduced still life to raw depictions of form and colour, until by the 1950s, total abstraction dominated the art world. Алайда, эстрадалық өнер in the 1960s and 1970s reversed the trend and created a new form of still life. Much pop art (such as Энди Уорхол 's "Campbell's Soup Cans") is based on still life, but its true subject is most often the commodified image of the commercial product represented rather than the physical still-life object itself. Рой Лихтенштейн Келіңіздер Алтын балықтар боулингімен натюрморт (1972) combines the pure colours of Matisse with the pop iconography of Warhol. Уэйн Тибо Келіңіздер Lunch Table (1964) portrays not a single family's lunch but an assembly line of standardized American foods.[72]

The Neo-dada movement, including Джаспер Джонс, returned to Duchamp's three-dimensional representation of everyday household objects to create their own brand of still-life work, as in Johns' Боялған қола (1960) және Ақымақтар үйі (1962).[73] Авигдор Ариха ретінде басталды абстракционист, integrated the lessons of Пиет Мондриан into his still lifes as into his other work; while reconnecting to old master traditions, he achieved a модернист формализм, working in one session and in natural light, through which the subject-matter often emerged in a surprising perspective.

A significant contribution to the development of still-life painting in the 20th century was made by Russian artists, among them Sergei Ocipov, Виктор Тетерин, Евгения Антипова, Геворк Котианц, Сергей Захаров, Тайсия Афонина, Майя Копицева, және басқалар.[74]

By contrast, the rise of Фотореализм in the 1970s reasserted illusionistic representation, while retaining some of Pop's message of the fusion of object, image, and commercial product. Typical in this regard are the paintings of Дон Эдди және Ralph Goings.

Twentieth-century paintings

21 ғасыр

A completely synthetic, компьютер құрылды still life, 2006 (by Gilles Tran )

During the 20th and 21st centuries, the notion of the still life has been extended beyond the traditional two dimensional art forms of painting into video art and three dimensional art forms such as sculpture, performance and installation. Some mixed media still-life works employ found objects, photography, video, and sound, and even spill out from ceiling to floor and fill an entire room in a gallery. Through video, still-life artists have incorporated the viewer into their work. Following from the компьютерлік ғасыр бірге компьютерлік өнер және цифрлық өнер, the notion of the still life has also included digital technology. Computer-generated graphics have potentially increased the techniques available to still-life artists. 3D компьютерлік графика және 2D компьютерлік графика 3D көмегімен фотореалистік effects are used to generate синтетикалық still life images. Мысалға, graphic art software includes filters that can be applied to 2D vector graphics or 2D raster graphics on transparent layers. Көрнекі суретшілер have copied or visualised 3D effects to manually render photorealistic effects without the use of filters.

Сондай-ақ қараңыз

Ескертулер

  1. ^ Langmuir, 6
  2. ^ Langmuir, 13–14
  3. ^ Langmuir, 13–14 and preceding pages
  4. ^ XXXV.112 кітап Табиғи тарих
  5. ^ Эберт-Шифферер, б. 19
  6. ^ Ebert-Schifferer, p.22
  7. ^ Ebert-Schifferer, p.137
  8. ^ а б Эберт-Шифферер, б. 16
  9. ^ а б Эберт-Шифферер, б. 15
  10. ^ Memlings Portraits exhibition review, Frick Collection, NYC. Retrieved March 15, 2010.
  11. ^ Ebert-Schifferer, p.25
  12. ^ Эберт-Шифферер, б. 27
  13. ^ Эберт-Шифферер, б. 26
  14. ^ Эберт-Шифферер, б. 39, 53
  15. ^ Эберт-Шифферер, б. 41
  16. ^ Эберт-Шифферер, б. 31
  17. ^ Эберт-Шифферер, б. 34
  18. ^ Slive, 275; Vlieghe, 211–216
  19. ^ Эберт-Шифферер, б. 45
  20. ^ Эберт-Шифферер, б. 47
  21. ^ Ebert-Schifferer, p.38
  22. ^ Ebert-Schifferer, pp. 54–56
  23. ^ Эберт-Шифферер, б. 64
  24. ^ Эберт-Шифферер, б. 75
  25. ^ Metropolitan Museum of Art Timeline, Still-life painting 1600–1800. Retrieved March 14, 2010.
  26. ^ Books.google.co.uk, аударма
  27. ^ Slive 277–279
  28. ^ Vlieghe, 207
  29. ^ Slive, 279, Vlieghe, 206-7
  30. ^ Пол Тейлор, Dutch Flower Painting 1600–1720, Yale University Press, New Haven, 1995, p. 77, ISBN  0-300-05390-8
  31. ^ Тейлор, б. 129
  32. ^ Тейлор, б. 197
  33. ^ Taylor, pp. 56–76
  34. ^ Эберт-Шифферер, б. 93
  35. ^ Сьюзан Мерриам, Seventeenth-century Flemish Garland Paintings: Still Life, Vision, and the Devotional Image, Ashgate Publishing, Ltd., 2012 ж
  36. ^ Оксфордтың өнер терминдерінің сөздігі: Pronkstilleven
  37. ^ Эберт-Шифферер, б. 90
  38. ^ Эберт-Шифферер, б. 164
  39. ^ Эберт-Шифферер, б. 170
  40. ^ Ebert-Schifferer, pp. 180–181
  41. ^ Қараңыз Хуан ван дер Хамен.
  42. ^ Зуффи, б. 260
  43. ^ Lucie-Smith, Edward (1984). The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms. Лондон: Темза және Хадсон. б.32. LCCN 83-51331
  44. ^ Эберт-Шифферер, б. 71
  45. ^ La natura morta in Italia edited by Francesco Porzio and directed by Federico Zeri; Review author: John T. Spike. Берлингтон журналы (1991) Volume 133 (1055) page 124–125.
  46. ^ Эберт-Шифферер, б. 82
  47. ^ Эберт-Шифферер, б. 84
  48. ^ Stefano Zuffi, Ed., Барокко кескіндеме, Barron's Educational Series, Hauppauge, New York, 1999, p. 96, ISBN  0-7641-5214-9
  49. ^ Зуффи, б. 175
  50. ^ Эберт-Шифферер, б. 173
  51. ^ Эберт-Шифферер, б. 229
  52. ^ Зуффи, б. 288, 298
  53. ^ а б c г. Michel 1960, p. мен
  54. ^ Berman 2003
  55. ^ а б Michel 1960, p. II
  56. ^ Эберт-Шифферер, б. 287
  57. ^ Эберт-Шифферер, б. 299
  58. ^ а б Эберт-Шифферер, б. 318
  59. ^ Эберт-Шифферер, б. 310
  60. ^ Эберт-Шифферер, б. 260
  61. ^ Эберт-Шифферер, б. 267
  62. ^ Эберт-Шифферер, б. 272
  63. ^ Эберт-Шифферер, б. 321
  64. ^ Ebert-Schifferer, pp. 323–4
  65. ^ Stefano Zuffi, Ed., Қазіргі заманғы кескіндеме, Barron's Educational Series, Hauppauge, New York, 1998, p. 273, ISBN  0-7641-5119-3
  66. ^ а б Эберт-Шифферер, б. 311
  67. ^ Эберт-Шифферер, б. 338
  68. ^ David Piper, Иллюстрацияланған өнер кітапханасы, Portland House, New York, 1986, p. 643, ISBN  0-517-62336-6
  69. ^ David Piper, p. 635
  70. ^ Пайпер, б. 639
  71. ^ Эберт-Шифферер, б. 387
  72. ^ Ebert-Schifferer, pp. 382–3
  73. ^ Эберт-Шифферер, б. 384-6
  74. ^ Sergei V. Ivanov, Unknown Socialist Realism. Ленинград мектебі. – Saint Petersburg: NP-Print Edition, 2007. – 448 p. ISBN  5-901724-21-6, ISBN  978-5-901724-21-7.

Әдебиеттер тізімі

  • Берман, Грета. “Focus on Art”. The Juilliard Journal Online 18:6 (March 2003)
  • Ebert-Schifferer, Sybille. Натюрморт: тарих, Harry N. Abrams, New York, 1998, ISBN  0-8109-4190-2
  • Лангмюр, Эрика, Натюрморт, 2001, National Gallery (London), ISBN  1857099613
  • Michel, Marianne Roland. "Tapestries on Designs by Anne Vallayer-Coster." The Burlington Magazine 102: 692 (November 1960): i-ii
  • Slive, Seymour, Голландиялық кескіндеме, 1600–1800, Йель университетінің баспасы, 1995, ISBN  0-300-07451-4
  • Vlieghe, Hans (1998). Фламандтық өнер және сәулет, 1585–1700. Йель Университеті Пеликанның өнер тарихы. Нью-Хейвен: Йель университетінің баспасы. ISBN  0-300-07038-1

Сыртқы сілтемелер